Quantcast
Channel: ru_art links
Viewing all 2630 articles
Browse latest View live

Попытка расширить возможности живописи от Джессики Ребик (Jessie Rebik)

$
0
0
Оригинал взят у nnatalia257в Попытка расширить возможности живописи от Джессики Ребик (Jessie Rebik)




Джессика Ребик  - американская фигуративная художница, пишущая в стиле фотореализм. В 2007 году она получила степень магистра во флоридском Атлантическом университете. В настоящее время преподает и работает в должности ассистента кафедры искусства в университете Кларка в Дабеке, Айова.

Ее работы выставлялись во многих городах Соединённых Штатов, также она несколько раз была удостоена призов и наград на различных конкурсах. В настоящее время она работает и живет в городе Галена, штат Иллинойс.

"Мои последние фотореалистичные картины - это попытка расширить возможности моей живописи. Я пишу, используя в качестве источника фотографии, которые предварительно были обработаны на компьютере, я не извиняюсь, но признаю важную роль фотографии в моем процессе живописи. Это заставляет зрителя осознать разделение между собой и предметом, который я рисую".



















сайт художницы



Опера |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Опера |

7 мая нынешнего года в нью-йоркской художественной галерее Рика Вэстера (Rick Wester Fine Art) состоится открытие выставки американского фотографа Дэвида Левенти (David Leventi) — «Опера». Этот проект был вдохновлен архитектурой и внутренним убранством знаменитых оперных театров Европы и Америки, причем объединяющей особенностью всех представленных снимков является точка, с которой производилась фотосъемка. С 2007 по 2014 годы Дэвид Левенти объездил полмира, посетив все известные храмы оперного искусства, и в большинстве случаев свой кадр он выстраивал строго от самого центра авансцены, исходя из позиции примадонны, стоящей перед зрительным залом. Согласитесь, что обычно фотограф снимает именно подмостки с кулисами, исполнителей и музыкантов, оркестровую яму, декорации спектакля, но никак не перспективу абсолютно пустого зрительного зала. Надо отметить, что в зону внимания американского фотографа попал и наш Мариинский театр в Санкт-Петербурге (его интерьер можно увидеть ниже, там все изображения подписаны, нужно просто навести курсор на картинку). Полностью серия «David Leventi: Opera» состоит из сорока с лишним фотографий и будет выпущена этим летом в виде альбома-монографии издательством Damiani.

Небольшая справка: Дэвид Левенти родился в 1978 году, получил степень бакалавра искусств в области фотографии в Университете Вашингтона (Сент-Луис, штат Миссури), печатался в журналах Time, The New York Times Magazine, Condé Nast Traveler, Vanity Fair, Esquire, American Photography. Он является лауреатом двух золотых наград Graphis, а работы Левенти неоднократно завоевывали призовые места на международных конкурсах фотографии. В настоящее время Дэвид Левенти живет и работает в Нью-Йорке. Сайт художника: www.davidleventi.com.



и другие фото...

Боди-арт для сенсорных экранов |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Боди-арт для сенсорных экранов |
А теперь посмотрим, что нового натворила за прошедший год наша старая знакомаяХикару Чо (Hikaru Cho). Новейшие работы художницы вдохновлены успехами электронной промышленности, и прежде всего высокими технологиями в области производства мобильных средств связи. Боди-арт проекты, представленные ниже, заказаны компанией Samsung для запуска серии смартфонов Galaxy S6. Например, отделенная от тела голова девушки-модели призвана символизировать возможности беспроводной зарядки телефона, а синхронные копии глаз на щеках (в качестве модели выступила сама художница) имитируют скользящее движение вниз, которое используется на всех современных мобильных устройствах с сенсорным экраном. Другими словами — искусство пытается идти в ногу со временем.



продолжение...

Лучшие лого Сэба Лестера |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Лучшие лого Сэба Лестера |
Лондонский дизайнер и иллюстратор Сэб Лестер (Seb Lester) опубликовал видео, на котором в очередной раз продемонстрировал свои выдающиеся способности каллиграфа. В качестве примера Сэб выбрал десять логотипов всемирно известных брендов и попытался изобразить их без линеек и лекал, используя только свой многолетний опыт, верную руку и плоское стальное перо.

Декор китайского метро |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Декор китайского метро |
Специальный тематический поезд метро был введен в эксплуатацию в китайском городе Нинбо (провинция Чжэцзян). Теперь ежедневная поездка жителей пригорода не будет такой скучной! Фото: © CFP



Другие фото...

50 самых дорогих художников России |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв 50 самых дорогих художников России |

Дайджест «The Art Newspaper Russia» представил рейтинг самых дорогих художников России из ныне живущих. Сразу оговорюсь: рейтинг составлен исключительно по официальным финансовым показателям, учитывающим не только результаты публичных аукционных торгов, но и наиболее громкие частные продажи. Источниками для аналитики послужили ресурсы: artnet.com, artprice.com, skatepress.com и artinvestment.ru. (Интересно, что в рейтинге не присутствует всеми любимая троица Шилов — Глазунов — Сафронов. Вероятно, по причине личной скромности и исключительной «прозрачности» их финансово-налоговых отчетов. Правда, старина Церетели в списке есть). Кроме фактической стоимости проданного произведения, были собраны данные об общей капитализации художника (то есть: количество топ-работ, проданных на торгах за все годы), о месте современного художника в рейтинге художников всех времен, средняя стоимость работы и т. д. Немаловажную информацию содержит статистика повторных продаж каждого художника, выражающая объективный показатель их инвестиционной привлекательности. Цены указаны в британских фунтах стерлингов. Итак, ТОР-50:

1. Илья Кабаков (род. в 1933)
Произведение: «Жук», (1982)
Дата продажи: 28.02.2008
Цена: 2 932 500 £
Общая капитализация: 10 686 000 £
Средняя стоимость работы: 117 429 £
Число повторных продаж: 12

2. Эрик Булатов (род в 1933 г.)
Произведение: «Слава КПСС», (1975)
Дата продажи: 28.02.2008
Цена: 1 084 500 £
Общая капитализация: 8 802 000 £
Средняя стоимость работы: 163 000 £
Число повторных продаж: 11

3. Виталий Комар (род. в 1943 г.) и Александр Меламид (род. в 1945 г.)
Произведение: «Встреча Солженицына и Бёлля на даче у Ростроповича», (1972)
Дата продажи: 23.04.2010
Цена: 657 250 £
Общая капитализация: 3 014 000 £
Средняя стоимость работы: 75 350 £
Число повторных продаж: 3

далее здесь...

Ключ в руке |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Ключ в руке |

На венецианской биеннале-2015 японский художник Чихару Шиота (Chiharu Shiota) представил свою новую инсталляцию «The Key in the Hand» («Ключ в руке»). Композиция заняла значительную часть павильона японского искусства и состоит из двух старых лодок и 50.000 металлических ключей, подвешенных на красных шерстяных нитях. Все эти ключи когда-то принадлежали реальным людям и основной задачей автора «The Key in the Hand» было заставить зрителей задуматься о важности воспоминаний и прислушаться к тому, что мы называем неизвестостью. Чихару Шиота так прокомментировал идею своего произведения: «Ключи — это знакомые и очень важные предметы, которые запирают и защищают все самое ценное в нашей жизни. Но еще они вдохновляют нас, позволяя открыть двери в неведомые миры. С этими мыслями я приступил к созданию своей новой инсталляции, в которой хотел использовать ключи, имеющие личную историю, ключи проникнутые различными воспоминаниями, что накопились в течение долгого периода ежедневного использования. В то время, когда я работал над композицией, воспоминания всех, кто подарил мне свои ключи, перекрывались с моими собственными воспоминаниями. Эти перекрытия воспоминаний, в свою очередь соединятся с воспоминаниями людей со всего мира, приехавшими, чтобы посмотреть биеннале, давая им возможность пообщаться по-новому и лучше понять чувства друг друга».

Отмечу, что Чихару Шиота довольно часто использует в своих работах бытовые предметы и вещи «с историей», такие как обувь, кровати или окна, стремясь исследовать отношения между жизнью и смертью и получить доступ к воспоминаниям, найденным внутри этих объектов. Шиота родился в 1972 году в городе Осака, на протяжении последних двух десятилетий жил и работал в Берлине. Его основными направлениями творческой деятельности являются концептуальное искусство и масштабные инсталляции. Среди наиболее значимых экспозиций японского художника можно отметить выставки «Follow the Line» («Следуй за линией») в Фонде Японии в Кельне, «Works on Paper» («Работы на бумаге») в пекинской галерее Hadrien de Montferrand Gallery и «Seven Dresses» («Семь платьев») в городской галерее города Саарбрюккен (Германия).



и другие работы...

Цапли и чайки |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Цапли и чайки |
Новости итальянского стрит-арта: недавно стены велосипедной эстакады в городке Риччоне (регион Эмилия-Романья), украсили два изумительных живописных панно, выполненных в гиперреалистической манере. На одном из них изображена стая взлетающих цапель, на другом — взмывающие ввысь чайки. Автор этих произведений — итальянский художник Eron, известный своими монохромными «призрачными» фресками, которые можно встретить на фасадах домов Римини и в других курортных местечках восточного побережья. Свои изображения Eron наносит при помощи баллончиков с акриловым спреем, а для достижения эффекта старой, выцветшей фотографии обычно использует технику сфумато. В «птичьих» панно художник применил интересный прием: фигуры цапель и чаек представляют собой последовательный переход от едва намеченных рельефных силуэтов до почти полностью реалистичных изображений.



продолжение...

«Алжирские женщины» и «Указующий человек» |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв «Алжирские женщины» и «Указующий человек» |

На состоявшихся вчера вечером в Нью-Йорке торгах аукционного дома Christie’s были побиты сразу два рекорда цен на произведения современного искусства. Таким образом, самой дорогой картиной, проданной на аукционе, стала работа Пабло Пикассо«Алжирские женщины»(Версия «O») («Les femmes d’Alger» (Version «O»), написанная в 1955 году. Размер произведения: 114 на 146,4 см, техника: холст, масло. Картина была приобретена за 179 365 000 долларов. Долгие годы это живописное полотно находилось в коллекции Виктора и Салли Ганц — одном из самых знаменитых частных собраний прошлого века.

Пабло Пикассо - Алжирские женщины (1955)

Самой дорогой скульптурой в мире отныне можно считать работу швейцарского художника Альберто Джакометти «Указующий человек» («L’homme au doigt»), проданную за 141 285 000 долларов. Скульптура была отлита в 1947 году. Ее высота: 177,5 см, материал: бронза, покрытая патиной. До этого времени самым дорогостоящим произведением Джакометти была скульптура «Шагающий человек I», проданная в 2010 году за 104 000 000 долларов.

Альберто Джакометти - Указующий человек (1947)

Фото: © Christie’s (2015)

Гари Татинцян о русских художниках, кураторах, галеристах и коллекционерах |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Гари Татинцян о русских художниках, кураторах, галеристах и коллекционерах |

Отрывки из интервью успешного и уверенного в себе галериста Гари Татинцяна. Очень показательно. Особенно восхищает тот пассаж, где Гари признается, что не знает, в чем заключается технология арт-бизнеса. Но и остальное пригодится, особенно молодым художникам. Беседовала Елена Пантелеева.

«Гари Татинцян:…на самом деле убытки люди создают себе сами. Убытки — в нашей голове. О взятках говорят только те, кто их дает или берет. Об искусстве говорят только те, кто продает и покупает… Знаете, музыканты любят играть, но не любят слушать. Так же и с художниками. Они сфокусированы на своем творчестве и видят в чужом конкуренцию или просто даже не в состоянии его замечать. К примеру, Гоген ни во что не ставил Ван Гога. Ни один современный русский художник, съездив на Запад, не сделал вывода, почему он так плох и неуспешен… Есть стереотип, что на Западе сплошной дизайн. Но дизайн — это структура в твоей голове. Если ты не «отдизайнил» свою голову, в ней не будет места, куда можно что-то дельное положить. У всех русских современных художников сплошная каша в голове и жажда денег. Они считают, что успех делается только на основе пиара и благодаря хорошему галеристу.

Галеристы разве не выращивают художников?

Гари Татинцян:Я не верю в это. Я считаю, что очень важное значение имеет тренер, гуру, ментор — называйте, как хотите. Но становятся чемпионами мира только те, кто этого очень хочет, а не те, кого этому научили. Всегда видно, в какой момент сам галерист ментально не был готов к успеху. Роль тренера для гения преувеличена. Нужна только первая «зарядка», которая даст дорогу в жизнь. Так было, к примеру, с Чубаровым: я предоставил ему студию в 450 кв. м, чтобы дать возможность реализовать его большие проекты.

А что вы думаете про молодую русскую генерацию?

Гари Татинцян:Какую молодую генерацию? Ту, что просит за свои работы по $5–10 тыс.? Это гигантская цена для молодого художника! Я покупал Питера Хейлли по $15 тыс., а это монстр. Тони Мателли до сих пор стоит $10–15 тыс. Когда обезьяна беспрестанно тыкает в клавиши, она когда-нибудь, конечно, угадает… Выживают те, кто знает технологию арт-бизнеса, а не ведут себя как сторонние наблюдатели, нанимающие людей для управления. Поколение 30–35-летних прекрасно в этом кризисе выживет, они знают, что это такое. А я видел и худшие времена. Самое тяжелое — найти хорошее искусство, хорошего много не бывает. Если на каждую генерацию вы найдете десять классных художников и одного гения, это уже очень много… В свое время я переехал в Америку, так как меня интересовало американское искусство и философия, с ним связанная. Я надеюсь, что мое сознание под влиянием этого искусства тоже изменилось. Хотя и там публика рисковая: сперва сделают, потом думают. Мы очень много вложили сил и средств в Тони Мателли и Кондо, когда они еще не были звездами. Но у меня нет амбиций жены Кабакова, которая считает, что без нее Кабаков был бы никем. Кабаков был до нее монстром, а с ней вместе стал просто художником.

продолжение...

Живопись Владимира Гремитских |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Живопись Владимира Гремитских |
«Живопись - это страстное молчание...»
Гюстав Моро
Русская школа реалистической живописи имеет славные традиции и высоко ценится любителями искусства. Но, несмотря на широкое распространение в мире электронных средств массовой информации, далеко не все имена выдающихся живописцев доходят до заинтересованного зрителя. Сегодня я хочу рассказать об одном из таких мастеров - талантливом русском художнике Владимире Георгиевиче Гремитских. Вся его жизнь и творчество, практически буквально, уложились в один грандиозный и героический отрезок XX века, называемый советской эпохой. Владимир Гремитских родился 14 декабря 1916 года в Новосибирске, за две недели до убийства Григория Распутина и умер 2 августа 1991 года, за две недели до путча ГКЧП, приведшего к распаду великой страны. В наши дни принято считать, что с приходом социалистического строя свободное развитие искусства в России прервалось. Это не совсем так. Даже в призведениях соцреализма можно проследить находки и развитие художественных направлений предшествующего времени. Ведь не секрет, что многие советские художники учились у таких мастеров живописи как И. Е. Репин, В. А. Серов, И. И. Левитан, А. Е. Архипов, С.В. Иванов, К. А. Коровин. Конечно, эксперименты с цветом, формой и фактурой не особо приветствовались в государственных заказах, но даже в сталинское время существовали жанры, в которых допускались некоторые «формалистические» вольности: лирический пейзаж, натюрморт, книжная (преже всего детская) графика, дизайн. Например, приемы импрессионизма и даже экспрессионизма часто применяли в своем творчестве П. П. Кончаловский, И. Э. Грабарь, С. В. Герасимов, М. С. Сарьян, А. А. Дейнека. Повезло с учителями и Владимиру Гремитских. С 1932 по 1936 годы он учится в Московском государственном техникуме изобразительных искусств памяти восстания 1905 года (ненешнее МГАХУ памяти 1905 года), у талантливого художника-акварелиста К. К. Зефирова, затем у М. К. Соколова. С 1936 по 1942 годы Гремитских продолжил образование в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова, сначала у профессора П. Д. Покаржевского и доцента кафедры живописи и композиции В. В. Почиталова, потом в мастерской Сергея Васильевича Герасимова, который сам являлся учеником выдающегося русского живописца Константина Алексеевича Коровина. Надо отметить, что влияние живописной школы К. А. Коровина хорошо прослеживается как в пейзажах и натюрмортах С. В. Герасимова, так, через поколение, и в работах Владимира Гремитских. Известные художники-педагоги И. Э. Грабарь и С. В. Герасимов выделяли молодого художника, считая его одним из наиболее талантливых студентов на курсе. Впоследствии, Гремитских именно у Сергея Герасимова защищал свой дипломный проект. С августа 1941 года, и вплоть до приказа И. В. Сталина, отозвавшего всех студентов ВУЗов и научных работников с фронта, молодой выпускник воевал в дивизии народного ополчения, которой потом присвоили звание 11-й гвардейской. Позже состоял художником при Военной академии бронетанковых войск, в 1945 году вступил в Союз художников РСФСР, с этого же времени он постоянный участник московских, республиканских и всесоюзных выставок.
Здесь нужно сделать небольшое лирическое отступление. В мире - сотни тысяч художников, иллюстраторов, дизайнеров. Большинство из них умеют рисовать и любят работать красками, зачастую - достаточно виртуозно. Но если разобраться, далеко не все из них владеют искусством подлинной живописи. Да и что это такое - настоящая живопись? Как отличить ее от раскрашенной картинки? Вопрос этот непростой. Еще великий Эжен Делакруа отметил: «Художники, не являющиеся колористами, занимаются раскрашиванием, а не живописью». А известный пейзажист Николай Крымов в своей беседе с учащимися изостудии ВЦСПС в 1939 году сказал: «Живописью называется передача тоном видимого материала. Только глаз одаренного в живописи человека умеет тонко видеть разницу тонов... Так, музыкант, одаренный тонким слухом, слышит разницу меньше полутона. Кто пишет картину тоном и верно передает его, умея при всем разнообразии оттенков сохранить общий тон, тот называется живописцем. Кто плохо видит тон и не может разобраться в тоновых отношениях, тот не живописец».
Вот уже что-то стало проясняться: колорит, тонкие переходы оттенков (раньше говорили - валёров), объединенных общим знаменателем - тоном... Но все же чего-то не хватает... Ах, да! Ведь живопись должна быть одухотворенной! Мало правильно составить композицию, подобрать на холсте верное цветовое решение, нужно еще суметь выявить в природе изображаемого то основное, без чего картина останется только мертвой фиксацией реальности. Ведь Левитан недаром утверждал: «живопись не протокол, а объяснение природы живописными средствами». Поэтому задача настоящего художника состоит не в скурпулезной, фотографической передаче натуры, а в умении почувствовать эту натуру, освободить ее от случайного, мелкого, ожививить свое полотно, используя не только форму, цвет, фактуру, но и собственный темперамент, экспрессию, вдохновение. Иначе говоря - постараться передать свои эмоции и чувства живописными средствами. Может быть в этом и состоит подлинное самовыражение художника?
Живопись Владимира Гремитских полна бьющей через край жизненной энергии. Она проявляется и в масштабных полотнах и в небольших по размеру этюдах, выполненных в технике а ля прима: размашисто, смело, пастозно, но вместе с тем, - удивительно точно по моделированию форм, свежо и звучно по колориту. Владимир Георгиевич чувствовал себя свободно в самых разных жанрах художественного творчества. Среди его работ можно встретить и многофигурные композиции, и портреты, и ню, и жанровые сценки, написанные с натуры в легкой и непосредственной манере. Однако, самыми любимыми темами художника на протяжении всей его жизни оставались: натурный портрет, цветочный натюрморт и пейзаж среднерусской полосы. В этом Гремитских был солидарен с мастерами русской импрессионистической школы: Коровиным, Грабарем, Герасимовым, Почиталовым.
Еще со студенческих лет художник тщательно изучал технику психологического портрета, много рисовал с натуры, моментально схватывая состояние натурщика в многочисленных эскизах и карандашных зарисовках. Подобно Валентину Серову, художник уделял все внимание не тщательной проработке деталей, а точности и глубине образа. Рассматривая сегодня эти работы, поражаешься, насколько живо и мастерски они написаны. В них нет сухой академичности, жеманной искусственности, фальши, желания польстить заказчику или приукрасить действительность. Из своих творческих командировок Владимир Гремитских привозил этюды с портретами доярок, механизаторов, рабочих (цикл «Строительство Куйбышевской ГЭС» (1952), писал председателей колхозов, видных ученых, участников VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Кисти Гремитских принадлежит ряд натурных портретов лидеров советского государства: Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, маршала С. Ф. Ахромеева, а также большое количество менее официальных работ, среди которых можно отметить образы народной артистки Киргизской ССР Кайыргуль Сартбиевой и писателя Чингиза Айтматова. Даже в портретах простых современников («Девочка в красном» (1960-е), «Таня» (1965), «В ресторане Детинец» (1974), чувстувуется рука большого мастера. Пейзажи и натюрморты с цветочными композициями художник писал в экспрессивной, почти эскизной манере, уверенно работаяв светлых колоритах. Известны многочисленные мотивы и вариации с букетами роз, сирени, флоксов, написанные в разные годы (сравните, например «Розы. Гурзуф» (1960-е) и «Розы. Солнце» (1984). Сохранилось огромное количество первоклассных холстов и этюдов на картоне, сделанных во время пленерных сессий: крымские пейзажи, виды Поволжья, средней полосы России («Зимний день в лесу» (1960), «Лодки на Волхове» (1965), «Мостик» (1986). В каждом из них чувствуется одухотворенность и любовь к родной природе.
На протяжении всей своей творческой жизни Владимир Гремитских активно выставлялся. В настоящее время произведения художника находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея обороны Москвы, в Самарском, Брянском и Башкирском художественных музеях, в историко-художественном музее города Стаханова, в Республиканском выставочном зале Йошкар-Олы, в художественном музее города Находка, в картинной галерее Сальска, в городских собраниях Магнитогорска, Астрахани, Орла, Белгорода, Ярославля, представлены в часных коллекциях. Авторитетная рейтинговая группа «TopArt» заслуженно включила Владимира Георгиевича Гремитских в первую сотню художников, внесших значительный вклад в развитие русской национальной живописной школы. Творчество В. Г. Гремитских знакомо и зарубежным ценителям живописи. Его произведения неоднократно продавались на аукционах Cristie's и Bonhams в Лондоне. Отдельные работы художника представлены в собраниях коллекционеров Европы, США, Канады, Южной Кореи и Аргентины, а также в музее Хоримицу в городе Мики (Япония). Интересный факт: когда в 1994 году в Москву приехал с рабочим визитом вице-президент США Альберт Гор, по просьбе американской стороны его апартаменты в гостинице «Рэдиссон Славянская» были оформлены четырнадцатью живописными работами Владимира Гремитских. В 2009 году художник был посмертно награжден медалью «Талант и призвание» Международной ассоциации «Миротворец».








продолжение здесь...

Деревянные очки Prada |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Деревянные очки Prada |
Итальянская компания Pradaпредставила в нынешнем сезоне лимитированную коллекцию женских солнцезащитных очков, оправы которых изготовлены из черного ореха или южноиндийского эбенового дерева области Малабар. Вообще, любопытно, как в этих аксессуарах минималистичный классический дизайн с элементами барокко сочетается с успокаивающим эффектом натурального дерева.


и еще Prada...

Палитры известных художников |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Палитры известных художников |

В 2007 году немецкий фотограф Маттиас Шаллер (Matthias Schaller) предпринял попытку запечатлеть палитры, принадлежавшие более чем семидесяти известным художникам девятнадцатого и двадцатого века: от Тернера и Делакруа, до Сальвадора Дали и Фрэнсиса Бэкона. Этот амбициозный проект получил название «Das Meisterstück» («Шедевр»), поскольку Маттиас считает, что каждая палитра представляет собой абстрактный образ живописца, позволяющий лучше понять творческую кухню художника и проанализировать его индивидуальную манеру.

Идея коллекции «Das Meisterstück» возникла у Шаллера во время визита в студию американского художника Сая Твомбли. В мастерской он обратил внимание, что палитра художника была точным отражением той картины, над которой работал в тот момент Сай. Фотограф решил изучить сходства между палитрами и живописью известных мастеров, для чего ему прищлось объездить почти всю Европу и Соединенные Штаты, фотографируя объекты в крупнейших музеях, институтах и частных фондах. Не удивительно, что в работе ему пришлось столкнуться с многими бюрократическими препонами, а также постоянно добиваться разрешения на съемку от родственников и коллекционеров. Самые интересные палитры из этой фотосессии я поместил ниже. Чтобы увидеть имя того художника, кому принадлежала та или иная палитра, просто наведите курсор на картинку. В самом конце я поместил две работы, не относящиеся к проекту Маттиаса Шаллера: это палитра известного российского художника Петра Козлова, и фотография моей собственной, самодельной палитры, которой я пользовался в середине 90-х. Кажется, она была сделана из картонки, которой забивали фанерные посылочные коробки в СССР…

Живописные путешествия

Эротика попсы+ 18

$
0
0
Оригинал взят у ask_robertв Эротика попсы


Да, это Галкин с Пугачевой. Паромщик, как я понял, Резник. Художница сняла покровы и явно польстила тем, кого нарисовала. Не берусь судить о теле Галкина, но Пугачева вечно молода





Автор сего , можно так сказать, искусства



"Вера Донская-Хилько– современная русская художница с интересным взглядом на мир, людей, природу, творчество – ее работы не оставят равнодушным никого! Родилась Вера Васильевна 6 мая 1964 года в Ленинграде. Фамилия художницы многим известна благодаря славе ее прадедушки – оперного певца Лаврентия Дмитриевича Донского (1858-1917). Образование Вера Донская-Хилько получила в общеобразовательной и художественной школах, специальность – роспись тканей и ткачество; позже закончила архитектурный факультет индустриального техникума строительных материалов и деталей (1983); педагогический институт (специальность – художник-педагог). Вера Донская продолжала учиться у Заслуженного художника РСФСР Юрия Ивановича Скорикова (фундаментальная технико-технологическая подготовка, 1983-1989 гг.), а также у художника Ивана Степановича Соловьева (герменевтика искусства, с 1996 года)."(С)

В общем, лубок, на мой взгляд. Но свою нишу заняла - пишет звезд без одежды, и не с натуры, а пририсовывая им тела. Вы тут многих узнаете:



Зеленая Тимошенко особенно доставила ) Нет, я не пытаюсь вам привить тут чувство прекрасного, но дозу хорошего настроения точно получите. Попса она и есть попса - искусство не глубокое, но яркое. Как шутки Камеди Клаб и Петросяна - как правило, ниже пояса:



Как рождаются сюжеты, очень хорошо описаласама автор картин, ссылка на ее блок в ЖЖ, давно не ведется, но пока можно посмотреть.

Как мне пришла идея написать член гигантских размеров. Всё банально и просто.

"Компьютер у меня был в те годы 486. Интернета не было. Зато были разного рода эротические журнальчики. В одном из таких журнальчиков я увидела красивую фотографию: довольная красотка, намывает капот роскошного автомобиля на фоне какой-то не менее роскошной виллы. Сюжет придумался как-то сам собой. Стоять она должна в болоте по калено и намывать огромный член. Размер капота автомобиля и размах рук девушки продиктовали размер члена .
В те годы пела популярная певица Анжелика Варум, и слова из её песни «Всё в твоих руках, всё в твоих руках и даже я…» можно сказать «завязли» у меня в зубах и сами собой легли в название картины. " (С)

А вот и картина



А вот эта девушка, расписанная под гжель, - Анфиса Чехова. Я ее не узнал, но раз автор в этом уверен, то пусть так и будет:



Можно критиковать автора за многое, но несомненно одно - она не чужда креатива и ее картины всегда позитивны. На ее сайте много подобного творчества, наслаждайтесь , но если лень переходить по ссылке, вот вам еще простого и незамысловатого эротического искусства в исполнении Веры Донской-Хилько:







Хотя, не только эротического, и откровенно порнографического







Уникальность автора для меня заключается в том, что она очень тщательно пишет пенисы, размеров гигантских, и совершенно этого не стесняется. Как правило, и я показывал это многих других примерах женского творчества, мужской девайс художницы писать не любят. Все о себе да о себе, любимых. А тут его величество фаллос совсем не выглядит жалким отростком, а выписан уважительно, и, я бы даже сказал, любовно. Конечно, в качестве символа. Но символ этот уж больно часто возникает в ее сюжетах. И даже в этой, казалось, пасторальной работе, посвященной рождению новой жизни в русских березках и колокольчиках, пенис мужчины показан так, словно пара вот-вот займется сексом, в полувставшем состоянии.



а член с глазами в виде мухомора - это вообще что-то )



К женскому телу художница относится несколько схематично и совсем не шутит над его формами, где особенно выделяются лишь заостренные крепкие груди:



Впрочем, оно и понятно )


Автопокрышки в Барселоне |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Автопокрышки в Барселоне |

Проект «Pneumatic» («Автошины») был придуман и осуществлен творческим дуэтом OOSS, специально для фестиваля уличного искусства Us Barcelona. Группа OOSS состоит из двух художников — Яго Бусеты (Iago Buceta) и Матеу Тарги (Mateu Targa), проживающих в каталонском городке Жирона, на северо-востоке Испании. Ребята сделали серию забавных инсталляций из автомобильных покрышек, контрастирующих с городским ландшафтом Барселоны и являющихся неким визуальным тестом для горожан, привыкших к более традиционной архитектуре. Инсталляции скомпанованы в виде линейной или круговой ритмической структуры, и выглядят как декоративные оптические иллюзии, появляющиеся и исчезающие на поверхностях стен и тротуаров. По-моему, получилось здóрово: выразительный лэнд-арт минимальными средствами. Сайт художников: www.ooss.eu.

work by OOSSдалее здесь...

Балет и ювелирное искусство

$
0
0
Оригинал взят у nnatalia257в Балет и ювелирное искусство

Брошь Spanish Dancer



На написание этого поста меня подтолкнуло одно уважаемое в мире моды глянцевое издание (в том смысле, что "наткнулась" на изображение броши - балерины из бриллиантов и платины ювелирного дома Van Cleef&Arpels). И так как я тоже в меру своих возможностей коллекционирую такие броши (только в ином ценовом сегменте :) ), то пошла я "бродить" по интернету в поисках информации. И вот что нашла:

балерина Марго Ван Клиф

Владельцы ювелирного дома Van Cleef&Arpels всегда испытывал огромную любовь к классическому балету.
"Плодами" этой любви стало создание мастерами Дома в начале 40-х годов прошлого века первых брошей в виде танцующих балерин.



"Испанская танцовщица", 1941 год, платина, изумруды, бриллианты, рубины

Camargo-montage1

"Камарго", 1942 год, платина, бриллианты, изумруды, рубины. Эта великолепная брошь создана по мотивы картины 1730 года Nicolas Laucret, на которой изображена Маргарита Фонтейн.




clip-ballerine-1944

1944 год, золото, рубины, сапфиры, бриллианты

Брошь Ballerina, 1950 г

1950 год, золото, рубины, сапфиры, бриллианты

U-B2-4_Ballerine-clip_vancleefarpels

1946 год, золото, рубины, бирюза (?), бриллианты

VAN-CLEEF-ARPELS-Diamond-Ballerina-Brooch-Yafa

Брошь "Yafa", бриллианты, сапфиры, халцедоны, платина

Эти эксклюзивные украшения произвели настоящий фурор в ювелирном бизнесе. Многие дизайнеры костюмных украшений стали создавать своих "балерин", в чём сильно преуспели. Trifari, Boucher, Coro - самые известные марки, а также более скромные ювелиры (не ставящие клейма на свои украшения) подхватили моду на броши - балеринки.
В 1949 году Марсель Буше выпустил свою очень известную запатентованную коллекцию "Ballet of Jewels", состоящую из 8 брошей.

плакат балерины буше

патент броши буше

балерина буше

"Прима - балерина" Марселя Буше (Marcel Boucher), 1949 - 1950 годы.

балерина 40-е

Маркировки нет, вермейл, 40-е годы

womens_jewellery_36

Трифари (Trifari), 50-е годы.


Появлению новой волны интереса к "балетным" украшениям мир обязан двум выдающимся мужчинам прошлого века - Джорджу Баланчину (Georgе Balanchine) и Клоду Эрпелсу (Claude Arpels). По одной из легенд, Джорджу Баланчину так понравились выставленные в витрине украшения ювелирного дома, что он буквально ворвался в магазин и потребовал вызвать управляющего для очень важного разговора. По другой - жена Клода (сама обожавшая балет) привела Баланчина в магазин, где и познакомила его с мужем. Думаю, что причина встречи этих мужчин не так уже и важна, а важно для нас с вами то, что уже в апреле 1967 года в Нью-Йорке состоялась премьера балета "Драгоценности".
Балет состоит из 3-х актов: "Изумруды" (Emeralds на музыку Gabriel Faure) олицетворяли Францию, "Рубины" (Rubies на музыку Игоря Стравинского) - Америку, "Бриллианты" (Diamonds на музыку П.И.Чайковского) - Россию.

В 2007 году ювелирный Дом совместно с Лондонским королевским балетом (London Royl Ballet) повторили постановку "Драгоценностей" 40-летней давности. В честь этого события Van Cleef&Arpels выпустили новую коллекцию Ballet Precieux Jewrlry collection, состоящую из 4-х тем - балет, изумруды, рубины, бриллианты.

90194391_large_1338893832_498631_51jpgBrosh_Daphnis_iz_kollekcii_Ballet_Precieux

Брошь "Дафния" (Daphnis)

P-4_Heloise-clip_vancleefarpels

Брошь "Элоиза" (Heloise), 2007 год

балерина 2011 года Le Bal du Siecle

Брошь из коллекции Le Ball du Siecle 2011 года

балерина ван клиф с топазом

Эта брошь была продана на аукционе Сотбис в Нью - Йорке в 2008 году за 289 000 долларов.

90194485_large_1338893833_978439_42jpgBrosh_Pulcinella_iz_kollekcii_Ballet_Precieux

Брошь "Пульчинелла" (Pulcintlla) из коллекции Ballet Preciux, 2007 год

P-5_Isadora-clip_vancleefarpels

Брошь "Исадора" (Isadora), 2007 год

P-7_Ballerina-Dancer-set-and-timepiece-2_vancleefarpels

2011 год

90186296_450x600_Quality99_JH000993_01jpg_Odile

Брошь "Одиллия" 2011 год


90186241_450x600_Quality99_JH000994_02jpg_Odette

Брошь "Офелия" 2011 год


В России же "драгоценный" балет был поставлен в Большом театре в мае 2012 года. По этому поводу в театре состоялся праздничный ужин от ювелиров и прошла выставка, на которой присутствующие могли полюбоваться старыми и новыми шедеврами ювелирных мастеров Дома.

В заключении хочу показать вам свою очень скромную коллекцию брошей - балеринок

DSC_0945
Boucher, "прима - балерина", патент


DSC_0955
Trifari, конец 40-х годов, патент

DSC_0963
Trifari, 90-е годы, маркировка

DSC_0954
не маркированная винтажная брошечка, 50-е годы


DSC_0958

А вот современная бижутерия на "балетную" тему:

современные балерики3

балерина Хайди Даус
современные балерики4
современные балерики2
современные балерики
87


http://www.vancleefarpels.com/ww/en/article/284/George%20Balanchine%3A%20Dancing%20Jewels?page=1&grid=9
http://luxlux.net/dragotsennyiy-balet-s-van-cleef-arpels-50749/
http://www.jewellrymag.ru/brands/baleriny-van-cleef-and-arpels/
http://blog.i.ua/community/4038/833206/

Балет и ювелирное искусство


Новые работы Bordalo II |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Новые работы Bordalo II |

За последние несколько месяцев известный португальский художник Bordalo IIсоздал на улицах Лиссабона целый ряд новых объемных панно из автомобильных покрышек, бамперов и другого промышленного мусора. Некоторые из этих работ получились довольно впечатляющими. Подробнее о Bordalo II читайте здесь.

Лиссабон, Португалия
и другие работы Bordalo II...

Роберт Де Ниро-старший |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Роберт Де Ниро-старший |

Что мы знаем о художнике по имени Роберт Де Ниро? Не об известном американском актере, а о его отце — Роберте Де Ниро-старшем (1922 — 1993)? Совсем немного. Он родился в городе Сиракузы (штат Нью-Йорк), в итало-американской семье. С 1939 по 1940 годы Де Ниро учился изобразительному искусству в знаменитом Black Mountain College у Йозефа Альберса, затем в летней школе Ханса Хофмана в Провинстауне (штат Массачусетс). Хофман, ориентированный на кубизм и абстрактный экспрессионизм, оказал сильное влияние на творческое развитие молодого художника. В сороковые и пятидесятые годы Де Ниро выставлялся в галерее Пэгги Гуггенхайм, считался восходящей звездой американской живописи. Критики сравнивали его с фовистами, Матиссом, Ван Гогом, уточняя впрочем, что он лишь вдохновляется их творчеством, а не копирует. На выставках работы Де Ниро соседствовали с произведениями Роберта Мазервелла, Виллема де Кунинга, Марка Ротко, Джексона Поллока. Отдельные полотна художника даже попали в собрание нью-йоркского музея Метрополитен (The Metropolitan Museum of Art). Увы, в 1949 году в мастерской художника случился пожар, в котором погибли почти все его ранние произведения, а вскоре катастрофа случилась и с его карьерой: о нем забыли.

«Признание — это удача. Вы не имеете никакой власти над такими вещами», — говорит знаменитый сын художника, опираясь уже на собственный опыт. Искусствоведы же пытаются понять, почему фортуна отвернулась от Роберта Де Ниро-старшего. Одной из причин забвения считают слишком крутой нрав живописца: он не подбирал выражений, высказываясь о работах коллег или споря с галеристами. Еще утверждают, что его живопись была слишком европейской для послевоенного искусства Соединенных Штатов. Есть и другое, не менее важное обстоятельство — личная жизнь художника. Родители актера — Роберт Де Ниро-старший и Виржиния Адмирал познакомились, когда были студентами художественного колледжа, но в браке прожили совсем недолго. Отец ушел из семьи, когда маленькому Бобби было всего два года. Причина развода незаурядна: Де Ниро-старший понял, что он гомосексуалист. Остаток жизни он прожил в одиночестве, мучимый не только общественными предрассудками, но и собственной религиозностью. К счастью, уйдя из семьи, отец поселился в доме напротив, что позволило ему часто видиться с сыном, ходить с маленьким Бобби в кино и на выставки. «У нас были хорошие отношения, — вспоминает актер. — Отец был очень ласковым и любящим. Я уважал его и понимал, что его искусство — особенное». Еще при жизни отца Роберт Де Ниро повесил его картины в своих ресторанах и даже доверил ему составление меню. В 2014 году режиссер Перри Пельтц сняла для телеканала NBO короткометражный документальный фильм «Remembering the Artist: Robert De Niro, Sr.» («Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший»).

другие работы |

картина Роберта Де Ниро-старшего

ЕВРЕЙСКИЙ АКЦЕНТ В РУССКОМ АВАНГАРДЕ. Часть 1.

$
0
0
Оригинал взят у vanatik05в ЕВРЕЙСКИЙ АКЦЕНТ В РУССКОМ АВАНГАРДЕ. Часть 1.
"Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами.
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить."

Максимилиан Волошин
Недавно в Москве прошла выставка "Современники будущего. Еврейские художники в русском авангарде. ", на которой были представлены работы художников с 1910 по 1980 годы. Она дала повод поговорить на тему о вкладе в искусство советского времени и особенно так называемого"нового, неакадемического"искусства художников еврейского происхождения, их роли в становлении русского авангарда первой, второй и, условно говоря, третьей волны.


В творчестве этих художников, за малым исключением, трудно проследить еврейскую идентичность, темы жизни местечек и еврейских традиций отходят у большинства из них на второй план, на смену им приходят темы интернационализма, строительства нового социалистического мира, новой культуры большинства. Советский авангард даже с введением метода социалистического реализма стремился, отказавшись от следования чистым национальным традициям, взять из них "самое лучшее"и участвовать в становлении новой пролетарской, единой для всех народов страны культуры.
Показательна в этом отношении судьба Натана Альтмана (1889—1970), родившегося в Виннице в семье торговца, мечтавшего стать художником, но для того, чтобы иметь возможность быть в центре художественной жизни в столице, еврею надо было иметь образование. Он проводит 2 года в Париже, знакомится там с Шагалом и кружком молодых авангардистов,



возвращается в Россию, сдает экзамен на художника по вывескам и в 1912 году приезжает в Петербург. Там он знакомится с богемой, участвует со своими кубистическими работами в выставках "Мира искусства", знакомится с Анной Ахматовой.



Критик Л.Бруни писал о его портрете Ахматовой, что "это не вещь, а веха в искусстве". Она навсегда осталась для нас такой, какой её увидел Альтман., хотя сама она свой портрет не любила, считая, что "эта стилизация"не имела ничего общего с ее личностью. Революцию 1917 года художник, встретил с восторгом. Он активно подключился к работе на благо советской страны. В 1918 году Альтман художественно оформляет первый советский парад, посвящённый годовщине Октябрьской революции. Альтман много работал в театре,



в 1928 году с Еврейским театром едет на гастроли по Европе. Театр имел огромный успех, Альтман на 7 лет остаётся в Париже. В 1936 году он вернулся в СССР, но не вписался в художественную соцреалистическую схему, жил в основном книжными иллюстрациями и оформлением спектаклей.



В его творчестве еще были сильны еврейские мотивы и обращение к Ветхому завету.

"Отвержение мечтательной романтизации еврейского местечка, которой занимался Шагал, было неизбежным для молодых еврейских художников, вступивших в новую эру индустриальной революции, рабочего коллективизма и массового спорта." (Борис Гройс).

Начало этому явлению положил переход большой группы студентов (в основном евреев) витебского Художественного училища в 1919 году на сторону Малевича в его конфликте с Шагалом. Малевич со своим супрематизмом* "победил"не только потому, что тема еврейского местечка и ее идеализация перестали быть актуальными, но и потому, что он предложил им метод отказа ото всех и всяческих изображений, что давало возможность вернуться к более древней и высокой еврейской традиции - иконоборчеству: «не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху… не поклоняйся им и не служи им» (Исх.20:4-5). Как пишет Б.Гройс, Малевич с его "Черным квадратом"подобно Моисею привел еврейских художников в обетованную землю абстракции и модернизма, которые не мешали им, оставаясь художниками, следовать еврейской традиции, возможно даже не осознавая этого.
Эль Лисицкий (Лазарь Мордухович) (1890-1941), родился в семье ремесленника, учился в Смоленске, затем получил образование инженера-архитектора, увлекся еврейской тематикой.



В 1918 году в Киеве Лисицкий даже стал одним из основателей «Култур-лиге» — авангардного художественного и литературного объединения, ставившего своей целью создание нового еврейского национального искусства. По приглашению Шагала в 1919 году переехал в Витебск, но с 1920 года Лисицкий под влиянием Малевича обратился к супрематизму и подписывает свои работы «Эль Лисицкий». Являясь одним из выдающихся представителей русского еврейского авангарда, он способствовал выходу супрематизма в архитектуру.



Интересны его "проуны" (проекты утверждения нового) - объемно-пространственные композиции, попытка преодолеть границы разных видов искусства, сблизить живопись и архитектуру. Лисицкий активно работал в книжной иллюстрации, увлекался фотографией и фотомонтажом,



плакатным искусством и особенно архитектурой. Умер в Москве в 1941 году от туберкулеза.
Авангардисты увидели мир детскими удивленными глазами, радость цвета и красоты предметного мира затмила для них все. Не случайно в их работах практически не встретишь драматизма и тем более обличений, все это появится гораздо позже.
Илья Чашник (1902-1929), родился в Витебской губернии, в большой семье, где было 8 детей, и уже с 11 лет, после переезда семьи в Витебск, начал по 10-11 часов работать в оптической мастерской. Сначала он посещал воскресную художественную школу Пэна, а после приезда в Витебск Шагала начал заниматься у него. но вскоре переходит к Малевичу и становится самым верным его учеником.



Он переезжает с ним в Петроград в 1922 году, работает в области промышленного и архитектурного дизайна, художником по фарфору на Ленинградском фарфоровом заводе. Чашник был апологетом супрематизма, жил идеей революции в живописи, но очень мало успел - умер от перитонита в возрасте 26 лет.



Последними его словами были: «Передайте Малевичу, что я умер, как художник нового искусства».
Еще одним , ярким представителем супрематизма как базового направления в искусстве и архитектуре 20 века, творцом русского авангарда был Лазарь Хидекель (1904-1986). Он родился в Витебске в семье архитектора. уже в 14 лет стал учеником Марка Шагала, в 15лет - ученик и подмастерье в архитектурной мастерской Эля Лисицкого, а в 16 - ученик Малевича и один из создателей УНОВИСА («Утвердители нового искусства») и теоретиков супрематизма,



а в 1920 году возглавляет Архитектурную студию УНОВИСА. В 1925–1932 годах уже в Ленинграде Хидекель создает беспрецедентно опережающие время проекты городов будущего – Аэро город, Город на опорах, Плавучий город, Летучий город.



В 30-е годы он активно проектирует и строит, но позднее, не будучи согласным с поворотом архитектурной идеологии в сторону сталинского ампира, уходит на преподавание в ЛИСИ вплоть до конца жизни.
Евреи, жившие в Европе, испытывали трудности со "встраиванием"в национальные культуры европейских государств того времени, в которых установка на национальные традиции исключала участие «деструктивной и нигилистической» еврейской интеллигенции. В этом и одна из побочных - помимо основной, антисемитизма - причин возникновения идеи сионизма в европейском еврейском сознании. В Советском Союзе идеи сионизма не пользовались популярностью до конца 30-х годов, советские евреи активно влились в жизнь, политику и культуру страны, участвовали во всех ее начинаниях.
Таким был и художник Соломон Никритин (1898 - 1965). Он родился в Чернигове в семье предпринимателя, учился в Киевском художественном училище, затем, по рекомендации М.Горького, в частной школе Л.О.Пастернака в Москве. Во время Гражданской войны Никритин участвовал в боях за освобождение Одессы от белых, затем вернулся в Москву и год учился во ВХУТЕМАСе у Кандинского.



В 1922 году он возглавил группу «Метод» («Проекционисты»), рассматривавшую искусство как «науку об объективной системе организации материалов», был проводником идеи"постфутуристического"авангарда.


В 30-х годах Никритин - главный художник Политехнического музея и художник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, а во время войны делал "Окна ТАСС".



Постепенно он отошел от увлечения авангардом в станковой живописи и даже начал писать вполне в стиле соцреализма.
Давид Штеренберг (1881-1948), родился в Житомире, был учеником фотографа в Одессе, принимал активное участие в политической жизни, был членом "Бунда". в 1906 году из-за преследований его членов уехал в Вену, затем в Париж, где учился в Школе изящных искусств и в Академии А. Витти.



Штеренберг вошел в круг парижского авангарда, познакомился с А. Модильяни, постоянно встречался с П. Пикассо, начал участвовать в выставках "Салонов". В 1917 году Штеренберг вернулся в Россию, принимал активное участие в организации художественной жизни, занимался вопросами перестройки художественного образования, охраны памятников истории и культуры, входил в еврейские художественные организации и экспонировал свои работы на их выставках.



В годы войны эвакуировался в Иркутск, работал в «Окнах ТАСС». За годы своей художественной жизни стили Штеренберга несколько раз менялись от фовизма, кубизма и кубофутуризма в парижский период, через примитивизм в натюрмортах и жанровых сценках



к экспрессивной живописи во второй половине жизни. В 40-х годах он подвергался критике за формализм, перестал выставляться и вскоре был практически забыт.
Лабас Александр Аркадьевич (1900-1983)родился в Смоленске в семье журналиста и издателя и уже с 6 лет начал заниматься живописью в частной студии. После переезда семьи в Ригу мальчик начинает учебу в Строгановском училище, а с 1917 года обучается в Государственных художественных мастерских (в дальнейшем ВХУТЕМАС).



Лабас работает художником в 3-й Армии, а затем по приглашению В. Фаворского преподает во ВХУТЕМАСе живопись и цветоведение, оформляет театральные спектакли, вместе с соратниками принимает участи в работе основанного ими "Общества станковистов".



Александра Лабаса потрясали чудеса 20-го века: паровозы, самолёты, дирижабли, корабли. Технические детали ему были не интересны, его увлекал восторг пассажиров, и свой собственный. Дыхание времени он видел не в рабоче-крестьянских победах, а во всём, что движется, плывёт и летит.



Поэтому, судьба художника была предсказуемой. Когда единственно правильным искусством стал соцреализм, Лабаса, в числе многих, отлучили от выставок. И только через тридцать лет Александр Лабас смог показать свои картины зрителям.
Тышлер Александр Григорьевич (1898-1980)родился в Мелитополе в семье ремесленника, учился в Киевском художественном училище, оформлял улицы и площади Киева, а в 1919 году пошел добровольцем в Красную армию. Вскоре после демобилизации поступил во ВХУТЕМАС, в мастерскую В. А. Фаворского. стал членом художественной группы проекционистов,



в 1925 г. присоединился к объединению ОСТ (Общество станковистов). Его работы экспонировались на выставках в Харбине и Дрездене, Лейпциге, Венеции и Риге. Творчество Тышлера с его фантасмагориями было совершенно чуждо духу социалистического реализма, живописец и график, театральный художник и скульптор, фантазер и мечтатель, говорил со зрителем языком метафор.



После 1932 года и до 1964 его живопись не выставлялась, он работал в основном как театральный художник, любимым его драматургом был Шекспир. В последние годы жизни у него иногда появляются еврейские мотивы, отражающие впечатления детства в еврейском местечке.



Пришло время, когда перед большинством художников встает вопрос: не отдаляться от еврейской жизни и еврейских традиций, или утверждаться на позициях радикального авангарда. Одним из тех традиционалистов, для которых превыше всего ценились профессионализм и культура живописи, помноженные на духовные и эстетические ценности еврейского местечка, был Меир Аксельрод (1902-1970), родившийся в местечке Молодечно (Белоруссия). Во время Первой Мировой войны евреев выселяют из прифронтовой полосы – семья находит прибежище в Тамбове. Там он начинает учиться рисованию, переезжает в Минск и зарабатывает на жизнь рисованием плакатов, затем по направлению Штеренберга учится на графическом факультете ВХУТЕМАСа у В.Фаворского.



Аксельрод выставляет работы из серии «Местечко», исполненные во время ежегодных поездок в Белоруссию, получает очень хорошие отзывы, преподает рисунок во ВХУТЕИНе и в Текстильном Институте, много занимается книжной графикой. Его работы экспонируются на крупных международных выставках в Швейцарии, Голландии, Франции, США. В 1941 году пишет эскизы для фильма "Иван Грозный", а в годы войны работает над темой Катастрофы.



С конца 40-х и до 1966 года нигде не выставляется, у него за всю жизнь не было ни одной персональной выставки,



и только в конце жизни художник смог показать большое количество своих работ в ретроспективной групповой выставке в Москве,



а после его смерти, начиная с 1972 года произведения Аксельрода экспонируются по всему миру, которому он оставил огромное творческое наследие.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Как всегда, у вас есть возможность посмотреть клип на тему в сопровождении музыки, в котором в четыре раза больше репродукций картин упомянутых в тексте художников.


Ссылки: http://www.eleven.co.il/categ/2300
http://www.evrey.com/index.php3
http://artandyou.ru/category/history
http://cultobzor.ru/ -
http://www.lechaim.ru/4470
http://www.kommersant.ru/doc/2684435

Viewing all 2630 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>