Quantcast
Channel: ru_art links
Viewing all 2630 articles
Browse latest View live

Стеклянные скульптуры Джийонга Ли |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Стеклянные скульптуры Джийонга Ли |

Как ни странно, но даже процессы микробиологии способны вдохновить мыслящего художника на создание концептуальных произведений. В период с 2008 по 2014 годы корейский скульптор Джийонг Ли (Jiyong Lee) изготовил целую серию абстрактных скульптур из комбинированного цветного стекла, объединенных общим названием «The Segmentation» («Сегментация»). В основе этих работ — многолетняя увлеченность автора таинственными механизмами клеточного деления, в которых отношения между простым и сложным парадоксальным образом перемешаны. Скульптуры Джийонга Ли предлагают зрителю похожую визуальную игру: благодаря игре света и эффектам прозрачности, простые формы трансформируются, становясь более удивительными и многозначными. Сам художник так объясняет идею своего цикла: «Я работаю со стеклом, у которого есть два качества: прозрачность и полупрозрачность. Они служат прекрасными метафорами того, что нам известно и неизвестно о науке о жизни. Сегментированные, геометрические формы моих работ представляют собой клетки, эмбрионы, биологические и молекулярные структуры — символизирующие стандартные «кирпичики» органики, а также отправную точку жизни».

скульптор Джийонг ЛиДжийонг Ли родился в Южной Корее, в 1997 году получил степень бакалавра изящных искусств в сеульском Университете Хонгик (кафедра дизайна керамических изделий), а 2001 году защитил диплом педагога и скульптора по стеклу в Рочестерском технологическом институте (штат Нью-Йорк). В настоящее время художник живет и работает в в городе Карбондейл, штат Иллинойс, преподает в Университете Южного Иллинойса (с 2005 года он доцент факультета скульптуры из стекла).

Другие скульптуры Джийонга Ли...





Спящая девочка |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Спящая девочка |

Как известно, в начале лета в Лондоне проходит традиционная неделя «русских торгов», на которой четыре аукционных дома — Christie’s, Sotheby’s, MacDougall’s и Bonhams предлагают коллекционерам со всего мира шедевры русского искусства. Новым ценовым рекордом прошедшего вторника стала картина известной русской художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884-1967) «Спящая девочка», проданная на аукционе Sotheby’s анонимному покупателю за 3.845 000 фунтов стерлингов (5.900 000 долларов). Эта сумма почти в восемь раз превысила оценочную стоимость картины, составлявшую 400 — 600.000 фунтов стерлингов. Таким образом, «Спящая девочка» стала самым дорогим произведением Зинаиды Серебряковой, проданным с аукциона. Размер полотна: 70 x 98 см, техника: холст, масло. Картина была написана в 1923 году и входила в собрание живописи бывшего посла Временного правительства в США Бориса Бахметьева (1880-1951), после Октябрьской революции эмигрировавшего в Америку. Бахметьев приобрел ее на выставке русских художников в Нью-Йорке в 1923 году за 500 долларов. Это одна из последних работ художницы, написанных в России: на деньги, полученные за ее продажу, Зинаида Евгеньевна уехала во Францию, откуда уже не вернулась. «Спящую девочку» можно рассматривать как один из последних шедевров русского периода Зинаиды Серебряковой, а также как прелюдию к серии великолепных ню, которые она напишет уже в эмиграции.

фото © 2015 Sotheby’s. Источник.

Галерея «Ханхалаев» представляет в ЦДХ выставку «10 лет из жизни художника»

$
0
0
С 10 июня по 5 июля 2015г. в Центральном доме художника (Москва, Крымский вал, д.10, зал № 5) пройдёт выставка «10 лет из жизни художника». Проект приурочен к 10-летию сотрудничествагалереи «Ханхалаев» с известным бурятским художником Зорикто Доржиевым. Экспозиция включает около 40 живописных, графических и скульптурных работ Доржиева, как уже известных, так и новых, созданных в 2015 году, а также работы других художников галереи: Бато Дашицыренова, Бальжинимы Доржиева, Бато Дугаржапова, Александра Захарова, Жамсо Раднаева, I&O Ert.

Работы Зорикто удивляют контрастом традиционных техник и неожиданных, парадоксальных образов. Художника неизменно увлекают стилизация и гротеск. Вместе с тем его живопись и графика глубоко пропитана национальным духом. Зорикто Доржиеву удаётся органично сочетать традиционные национальные мотивы с современным художественным языком. Художник нередко подчёркивает, что его картины не претендуют на историческую достоверность. Однако идеи он черпает из этнических традиций.

Исследователи творчества Доржиева считают главной темой его работ – Великую Степь. Эта тема на удивление слабо была раскрыта в истории русской и мировой живописи. Доржиев в этой области практически оказывается первопроходцем. Часто самого автора ассоциируют с «лирическим героем» его полотен и скульптур – кочевником.
Современный бурятский художник получил признание в России и во многих странах мира. За годы сотрудничества Зорикто Доржиева с галереей «Ханхалаев» было организовано более 40 выставок– в музеях и крупных арт-пространствах (в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Иркутске, Томске); а также за рубежом (в Великобритании, США, Бельгии, Франции, Люксембурге, Гонконге, Японии и на Тайване).

Зорикто Доржиев работал в качестве художника по костюмам фильма «Монгол» (режиссер – С. Бодров). В 2014 году за работу над фильмом А.Федорченко «Небесные жёны луговых мари» Зорикто Доржиев был удостоен приза Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон», а также номинирован на национальную кинематографическую премию «Ника». Одна из недавних крупных персональных выставок Зорикто Доржиева «Воображаемая реальность» прошла в начале 2015 года в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Галерея «Ханхалаев». Тел.+7 499 408 23 24. Адрес: ЦДХ, Крымский вал, д.10.
Сайт: www.khankhalaev.com
Контакты для СМИ: 8-916-674-11-69, valery94@gmail.com

ЕВРЕЙСКИЙ АКЦЕНТ В РУССКОМ АВАНГАРДЕ. Часть 2.

$
0
0
Оригинал взят у vanatik05в ЕВРЕЙСКИЙ АКЦЕНТ В РУССКОМ АВАНГАРДЕ. Часть 2.
И завыли по-волчьи запасники:
«Мы – не частники. Мы не участники
в гнусной краже искусства России.
В склады краденого нас превратили…
Чем вас живопись так испугала,
если прячут в подвалах Шагала?..
И устои Кремля исполинского
рухнут,если покажут Кандинского?»

Евгений Евтушенко. 1971.

Как мы уже говорили в первой части, в СССР еврейство не было поставлено перед выбором между интернационализмом и поиском культурной идентичности, но это справедливо только вплоть до возникновения Государства Израиль. Во время же сталинской кампании по борьбе с космополитизмом и после ее прекращения евреи оказались под подозрением в скрытой лояльности Израилю. А после разрешения евреям выезжать в Израиль каждый из них стал автоматически рассматриваться властями и окружающими как потенциальный эмигрант. Это отталкивало еврейских художников в сторону нонконформизма, приводило их к внутренней эмиграции, и часто - к вынужденному отъезду из страны. Полуофициальный статус евреев как потенциальных эмигрантов создал психологическую дистанцию между ними и остальным советским населением. Они оказались, по меткому определению Бориса Гройса, "на краю или в углу", это положение дистанцирования от советской действительности приводило к появлению двух направлений в еврейской культурной среде: к поискам еврейской национальной идентичности, что наблюдалось у многих художников 60-70 годов, и к выходу в "универсальное", к насмешливой игре с символикой и идеологией социализма, к неприятию массовой культуры и к уходу в нонконформизм у большинства художников 70-80 годов.

Художник Михаил Гробман говорит о "втором русском авангарде так: "Нас называли диссидентами, нонконформистами, давали самые нелепые названия, в основном придуманные западными журналистами. Я ввел термин «второй русский авангард», и долгое время его никто не принимал, предпочитая другие названия. Теперь все пользуются этим термином..."Началом второго авангарда можно считать 1957 год, когда в Москве в во время международного фестиваля молодежи и студентов прошла выставка произведений современного западного искусства. Знакомство с этим искусством оказало огромное влияние на творчество многих советских художников: идеи европейских и американских художников оказались толчком к созданию своей новой эстетики. По мнению Гробмана, только они, а не просто подражатнли западным образцам имеют право называться настоящими авангардистами.

Михаил Шварцман (1926-1997), представитель второй волны русского авангарда, художник-монументалист, мистик и философ, педагог, великолепный график, родился в семье нэпмана. После окончания эпохи НЭПа семья вынуждена была скрываться от преследований власти, отца репрессировали и он вскоре погиб в лагере, мать сослали в Сибирь, а мальчика отдали в интернат, откуда он прямиком ушел в армию в 1944 году.



Демобилизовавшись в 1950 году, Шварцман учился в Строгановском училище, после блестящего окончания которого занимался оформлением книг, промышленным дизайном, рисовал плакаты. У него сложился свой стиль «другого искусства», не похожий ни на один из существовавших в то время.


Свои произведения художник стал называть «иературами», а свою концепцию – «иератизмом», производя этот термин от древнегреческого hieros – «священный», «знаковый» – и считая ее «языком третьего тысячелетия». «Это Структурный Закон Универсума, первопринцип, по которому строится многоуровневая иерархия космогонических сил и начал. Иература проявляется визуально как система кодов, определяя взаимодействия пространства-формы-света-поверхности..."



( если честно, я ничего не поняла ни в определении, ни в самих работах, видно, мне не дано). При жизни Шварцман почти не продавал своих картин, только после его смерти в 1997 году его работы вошли в наиболее значительные, в основном частные, собрания «неофициального» искусства,


а в России первая персональная выставка шварцмановских иератур состоялась в 1994 году.

Оскар Яковлевич Рабин (рожд.1928), знаковая фигура советской независимой культуры, возникшей в эпоху «оттепели», родился в Москве в семье врачей, рано остался сиротой, учился в студии Е.Кропивницкого, который в годы войны заменил ему родителей. Затем учился в Рижской Академии художеств, в эти юношеские годы увлекался романтизмом.



В 1948 Рабин поступает сразу на 2 курс Суриковского училища в мастерскую Сергея Герасимова, но уже через год его исключают за "формализм"и он возвращается к Кропивнцкому, вокруг которого создается "Лианозовская группа". Лагерный барак, в котором жили в Лианозово Оскар с женой, Вылентиной Кропивницкой, становится центром притяжения творчесой интеллигенции, очагом неофициального искусства, как позже и их квартира в Москве, где устраиваются выставки, вечера поэзии, получившие известность на Западе.



Рабин, продолжая традиции европейского импрессионизма 20-х годов и желая отразить абсурдность, антигуманность среды обитания советского человека, использует в своих работах искажение перспективы, деформацию предметов, нарушения масштаба. Они производят мрачное, гнетущее впечатление, недаром на Западе его называли "Солженициным в живописи". Пресса критикует Рабина за "очернение Советского Союза, депрессивность картин, подыгрывание буржуазным критикам социализма".



"Смутный, перепуганный, неврастенический мирок встаёт в холстах художника. Скособоченные дома, кривые окна, селёдочные головы, измызганные стены бараков — всё это выглядело бы заурядной предвзятостью обывателя, если бы не было перемножено с многозначительной символикой бессмысленности."— «Советская культура» 14 июня 1966 года.



После того, как в 1974 году Рабин был инициатором и участником "Бульдозерной"и "Измайловской"выставок, он был обвинен в тунеядстве, постоянно подвергался нападкам, а после санкционированной властями поездки во Францию в 1978 году, был лишен гражданства и вынужден был остаться в Париже. Только в 1991 году, после возвращения ему годом раньше гражданства, состоялась его первая выставка в Москве, в Третьяковской галерее. ( Просто к сведению, как пример: в 2007 году продано 28 работ Оскара Рабина на общую сумму 1.339.106 евро.)

Жутовский, Борис Иосифович (рожд.1932)родился и живет в Москве. Закончил факультет художников книги Полиграфического института. "Человек широкой культуры, поистине безграничных интересов, веселый остроумец, на долю которого судьбой была отпущена полная мера болей и трагедий, байдарочник-путешественник и альпинист, философ и литератор, живописец и график, иллюстратор.... Он — профессионал, для которого «святое Ремесло» всегда с большой буквы..."(Нина Геташвили).
Сам он рассказывает о себе: "Мой отчим – из дворянской семьи на Тамбовщине. Когда ему был 21 год, случилась революция. Трижды он поступал в университеты, но его выгоняли, потому что он не был пролетарием."
"У одного прадеда было 15 детей, все работали в Белоруссии на железной дороге. Другой прадед по дедовой линии жил в деревне под Ржевом и занимал лапти, чтобы пойти на свадьбу в церковь. Как страна жила, так и семья жила. Молчали. Жить было страшно. Страх – доминанта жизни Советского Союза. Страх немного отступил, когда умер Сталин."



Знаменитая Выставка в Манеже в декабре 1962 года и личный скандал с Н. С. Хрущевым: «А кого изобразил Б. Жутовский? Урода! Посмотрите на его автопортрет. Напугаться можно. Как только не совестно человеку тратить свои силы на такое безобразие..."Н.С.Хрущев.
"Когда мы вышли из Манежа, у нас было ощущение, что стоят воронки и нас сейчас заберут. Страх. Но за этим ничего толком не последовало. Уже не сажали.Но два года я был без официальной работы."И 17 лет в СССР не выставлялся, но триумфально был экспонирован во многих городах мира.



"Через 8 лет Хрущев вдруг пригласил меня на свой день рождения (оказалось - последний) и сказал мне: "Ты на меня зла не держи; кто меня в Манеж завел – не помню". И добавил: "кто-то из больших художников сказал мне "Сталина на них нет", я так разозлился на него, а стал кричать на вас". Лукавство. Политики – это отдельные животные."
"Первая персональная выставка у меня была в 58 лет. Это было в 90-м году в Доме художника. За два года до выхода на законную пенсию. Такая страна! Но я, между прочим, иногда жалею о переменах. Потому что в то время я имел сопротивление. Было через что пробиваться! У меня были враги. А теперь я сам по себе."



Его серия "Последние люди империи"содержит более двух сотен графических портретов видных деятелей второй половины 20 столетия, писанных с натуры. Со многими из них художник Борис Жутовский был в хороших личных и даже дружеских отношениях.


"...На стене прозвенела гитара,
Зацвели на обоях цветы.
Одиночество Божьего дара -
Как прекрасно и горестно ты!"
Александр Галич.

"Живопись - это же любимая игра! Она должна доставлять удовольствие и мне, и тому, кто на это будет смотреть. Я не хочу быть лучше кого-то, это само по себе должно быть вкусно. Живопись должна источать энергию. А иначе — зачем?"

Эдуард Штейнберг (рожд.1937)родился в Москве, учился рисованию только в детском художественном кружке, а затем у своего отца, выпускника ВХУТЕМАСа, который и передал сыну традиции русского авангарда, эстетику и идеи русского супрематизма.
Главный французский эксперт по русскому искусству Жан-Клод Маркадэ пишет о нем: «Абсолютная оригинальность Штейнберга состоит в том, что он создает картины-иконы, изобразительные элементы которых приобретают аспект сверхчувственного. Во многом он развивает идеи Казимира Малевича..."Но по мнению самого художника его программа - "синтез супрематических форм и мистических идей русского символизма 10-х годов".



Ирина Кулик так пишет о его творчестве: "Он отказывается видеть в пересечении линий простую геометрическую форму и обязательно усматривает в ней христианский крест. Но и сам этот слегка покосившийся крест уже не хочет быть религиозным символом, а обязательно предполагает погост, вслед за которым в абстрактное полотно просачиваются избы, вороны, силуэты баб в платках и мужичков в картузах."



Язык геометрической абстракции оказался актуальным для мирового культурного контекста, но мне не дано понять этого вида искусства, я допускаю, что это может нравиться, что некоторые понимают глубинный скрытый смысл изображаемого, но...

Янкилевский Владимир Борисович (рожд.1938)родился в Москве, начинал обучение живописи у отца - художника, затем в художественной школе при институте Сурикова и в Полиграфическом институте. В 1962 году, вместе с другими художниками - нонконформистами участвовал в знаменитой выставке "30 лет МОСХа"в Манеже, где его картины раскритиковал Хрущев.



С тех пор и до 1978 года, когда состоялась его первая выставка в Москве, он работает в разных издательствах как художник-дизайнер. Сам он называет свое творчество "эпической экспрессией", когда "чувственность и эротизм соединяются с высочайшим уровнем концептуализации действительности". Главная тема его творчества - Человек на фоне Вечности, взаимодействие женского и мужского начала в мире, которое "очеловечивает"мировую гармонию.

Сегодня работы Владимира Янкилевского представлены в главных российских музеях и ведущих музеях мира, с 1989 года он живет и работает в Нью Йорке и Париже, иногда - в Москве.

Илья Кабаков (рожд.1933)родился в Днепропетровске в семье слесаря и бухгалтера. С началом войны эвакуировался с матерью в Самарканд, учился там в московской художественной школе, затем был переведен в Москву и после ее окончания учился в Суриковском институте на отделении графики. Начинал свою художественную карьеру молодой Кабаков иллюстратором детских книг.
С конца 50-х он стал заниматься живописью для себя, а в 60-х - стал активно участвовать в нонконформистских выставках в СССР и уже с 1965 года некоторые его работы экспонировались на выставках неофициального искусства в Европе. В 80-х годах Кабаков меньше занимается графикой, увлекается инсталляцией и начинает одну из своих самых известных работ - «Человек, который улетел в космос из своей комнаты», над которой работал 4 года.



В 1987 году он получает первый зарубежный грант от австрийского культурного фонда, а в 1989 после получения немецкой стипендии по академическому обмену переезжает в Берлин, а затем в США. Тогда же он начинает работать и выставляться вместе со своей женой Эмилией, тоже художницей. У Кабакова с тех пор прошло большое количество выставок в знаменитых музеях мира, в том числе в МоМА, Центре Помпиду, на Венецианской биеннале и других. В России начал выставляться с 2000 года, является почётным членом Российской академии художеств. После большой выставки «Russia!» в 2006 году музее Гуггенхайма, когда его инсталляция экспонировалась рядом с иконами Рублева, картинами Репина, Брюллова, Малевича и других "великих", он стал считаться зарубежом одним из самых известных русских художников конца 20 века. Для примера: работа Кабакова "Жук"была продана на аукционе в 2008 году за 5,84 миллиона долларов.



"Жук"в русском советском языке того времени – это не только визуальная метафора драгоценного камня в красивой оправе, но и обозначение хитрого человека, умеющего делать деньги. Серия «глянцевых» картин, к которой принадлежит «Жук», позволила Кабакову интегрировать в свое искусство умение соблазнять и удерживать зрителя иллюзорностью, что он позже использовал в своих проектах инсталляций." ( Екатерина ДЁГОТЬ).
В сентябре 2013 года в Москве состоялось открытие на Пионерском пруду Парка Горького художественного проекта Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности», более 300 школьников Москвы приняли участие в создании паруса для него.



«Художественный проект “Корабль толерантности” – это диалог, образец современного паблик-арта. “Корабль толерантности” обращен ко всем, а не к избранному кругу интеллектуалов, – считает Илья Кабаков. – Главное здесь – тема толерантности: не показать самого себя, чего хочет каждый взрослый или ребенок, а показать, что другой точно такой же, как и ты.».

Олег Целков (рожд.1934), родился в Москве в семье экономистов. "Отец у меня - из подмосковных крестьян, а мама из евреев, из Белоруссии. Я - живое воплощение могучего русско - еврейского единства. Время было гадкое," - говорит он о тех послевоенных годах. Неожиданно для себя самого юный Целков был принят в художественную школу для одаренных детей. "Таких школ было всего три на весь Союз. В Москве, Питере и Киеве. Сорок девятый год. Только что разогнали безродных космополитов. И тут появляюсь я…", - рассказывал он позже.
Потом Целков учился в Минском художественном институте и в Академии художеств имени Репина в Москве, был исключен, но закончил образование в Институте театра и кино.



Первая его "квартирная выставка"состоялась в 1956 году, а начиная с 1960 года он нашел и остался навсегда верен своей главной теме - лица-личины-маски. Олег Целков говорит: «...В живописи я подкидыш, бастард, сирота. Для меня не было и нет ни учителей, ни правил. Единственный закон - это я. Я и начало, и конец бытия. Главный судия это тоже я. Когда я в шестидесятом году написал впервые своего Морда - так я назвал потом этого странного героя, - то обалдел. Это был не портрет отдельно взятого субъекта, а портрет всеобщий, всех вместе в одной роже - и до ужаса знакомой. То есть я, сам того не ведая, случайно стянул маску со всех лиц сразу".



Первая официальная персональная выставка Олега Целкова прошла в 1965 году в Институте им. Курчатова и продержалась 2 дня, вторая в Доме Архитектора была закрыта через 15 минут после открытия, но с 70-х годов его работы выставляются и продаются в Европе и США.



В 1977 году он покидает СССР (по настойчивому "ппредложению"властей), живет в Париже, так и не приняв французского гражданства. Только в 2004 году впервые в России прошли его выставки, а в 2014 году - большая юбилейная выставка Олега Целкова «Бубновый туз».



"Я не могу иметь конкретных претензий ни к одному человеку, но я имею более чем конкретную претензию к массе людей, которые друг друга унижают, мучают, отправляют на тот свет.Эти претензии я вправе иметь и к прошлому, и к настоящему, и к будущему." - Олег Целков.

Виталий Комар (рожд.1943)родился в Москве в семье военных юристов. После детской художественной школы учился Строгановском училище. Там он познакомился с Александром Меламидом (рожд.1945), родившимся тоже в Москве в семье историка и публицистки. Уже с конца 60-х годов они начали работать вместе, и вскоре стали известны как основатели художественного течния "соц-арт", параллельного западному "поп-арту", некий синтез соцреализма и дадаизма, пародия на официальное советское искусство, его идеологию и образы современной массовой культуры.в СССР.



Художественный язык этого направления - ирония, гротеск, эпатаж, игра с символами и образами советской политической агитации. «Если поп-арт был порожден перепроизводством вещей и их рекламы, то соц-арт был порожден перепроизводством идеологии и ее пропаганды, включая пропаганду визуальную…»-Виталий Комар. В 1974 году Комар и Меламид были участниками знаменитой "Бульдозерной"выставки, а в 1978 году эмигрировали в Израиль, а уже оттуда в США.



В 1982 году состоялась их первая успешная выставка соц-арта в США, а в 1983 году МоМА и Метрополитен купили несколько их картин, они участвовали в концептульных проектах, сочетающих скульптуру, музыку, живопись и поэзию, стали первыми русскими художниками, получившими финансирование от Национального фонда искусств.



У них было множество различных проектов, иногда экзотических, как обучение рисованию слонов в Тайланде, организация исследований процесса избирательных кампаний или создание оперы "Голая револоюция"о Вашингтоне, Ленине и Дюшане. В 2004 году после того, как у них было 60 персональных и примерно 70 групповых выставок, они прекратили сотрудничество, каждый пошел своей дорогой. «Комар и Меламид заимствовали элементы официального мифа, переосмыслили его и предложили новый набор культурных парадигм». Маргарита Тупицына.

Михаил Гробман (рожд.1939)родился в Москве, заканчивал вечернюю школу, работая каменщиком на стройке, учился в Мухинском художественном училище, там же прошла в 1959 году его первая персональная выставка. Тогда же появилось выражение «к Мише Гробману в Текстильщики» – этот адрес был известен в широких кругах поклонников неофициального искусства 1960‑х и в КГБ.



Там в деревянном бараке, где он жил с женой и двумя детьми, был центр тогдашнего современного искусства, сюда приходили художники и поэты, здесь читали стихи, пили чай и кое-что покрепче. Сюда приходили коллекционеры, западные журналисты, русские эмигранты и зарубежные искусствоведы. Кабаков говорил о художниках этой группы так: «Самоубийственность удара, гладиаторство, риск, умирание в акте свойственны работам этой группы. Окончательно бескомпромиссные – вот главное впечатление от их работ. Подозревать, что они были сделаны для покупателей, тут невозможно».



Многие из них занимались саморазрушением, ходили "по краю", Гробмана удерживала от этого любимая жена и дети, он был для остальных «отцом и матерью и коллекционером». Он имел дар оценить качество работ, сумел увидеть их место в исторической перспективе, он дал определение направлению этой группы художников как «второй русский авангард".



К концу 60- годов, после Новочеркасска, Берлинской стены и танков в Праге перед многими евреями оставался только один выбор - национальное самоопределение. И Гробман, который и до этого жил в пространстве еврейской культуры, его сделал, одним из первых, уехав в 1971‑м в Израиль. Уже в Израиле он создал художественную группу "Левиафан", в основании которой лежали три главных "камня" - примитив, символ и буква.



в Израиле он ничуть не утратил своей бескомпромиссности и страстности. Гробман пишет: «Народность и религиозность – две колеи нашей дороги. Дороги к новому еврейскому искусству, достойному чуда возрождения Израиля».

Гриша Брускин (рожд.1945), родился в Москве, в большой семье (пять детей), учился в Текстильном институте и уже в 24 года был принят в Союз художников, но выставки его запрещались (например, в 1984 выставка Гриши Брускина в Центральном Доме работников искусств закрывают на следующий день , он практически не был известен публике.



Но в 1988 году на московском аукционе «Сотби» его работа «Фундаментальный лексикон» продана за рекордно высокую цену (930.000 долларов).



Он становится сразу знаменит, получает несколько зарубежных предложений и уже через неделю уезжает по культурному обмену в США, где и остается. У Брускина две основные темы творчества, первая - Книга (ТАНАХ и Каббала),он создает огромный 11-метровый гобелен, на котором вытканы 160 фигур еврейского фольклора, библейской и каббалистической мифологии.



и вторая тема - социальная мифология советского времени, закат империи. «Брускин рассматривает процесс заката советской империи в перспективе Ветхого Завета, обещающей закат и падение всех империй. Но в то же время его увлекает прежде всего эстетическая сторона этого упадка — эстетика упадка как таковая.» - Борис Гройс. Сам Брускин говорит о своем творчестве так: "То искусство, которым я занимаюсь, родилось в большой степени из чтения книг. Я считаю, что это – еврейский способ обращения к искусству..."



Живет Брускин сегодня в Америке, произведения его находятся в крупнейших музеях мира, а сам он считается одним из наиболее известных русских художников на Западе.
Заканчивая этот небольшой обзор русского авангарда и вклада в него художников еврейского происхождения, можно с некоторой долей юмора сказать, что в свое время евреи хотели походить на всех остальных, но все‑таки дождались времени, в котором все остальные начали походить на евреев.
И еще пару слов о музыке, которая сопровождает оба мои видеоклипа к теме. Она принадлежит не очень известному в наше время композитору Артуру Лурье (1892-1966), хотя когда-то В.Маяковский провозгласил:"Тот дурьё, кто не знает Лурьё!". В начале века имя этого композитора и музыканта гремело не меньше, чем имена Прокофьева или Стравинского. Но известен он был не только своей музыкой и исполнительским мастерством, но и своим романом с Анной Ахматовой. Они прожили вместе всего несколько лет, пока композитор не принял решение уехать на Запад. Списаться снова они смогли почти через полвека...
Итак, вы можете посмотреть тут видеоклип ко второй части
:

Ссылки:
http://www.eleven.co.il/categ/2300
http://www.evrey.com/index.php3
http://artandyou.ru/category/history
http://cultobzor.ru/ -
http://www.lechaim.ru/4470
http://www.kommersant.ru/doc/2684435

Дали и «рыбий глаз» |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Дали и «рыбий глаз» |

Нью-Йорк, 1963 год. Сальвадор Дали подписывает книги. Эту фотографию сделал известный фотограф Филипп Халсман (Philippe Halsman) с помощью объектива «fisheye» («рыбий глаз»). Очаровательный ракурс.

Двойная комната Павла Ветрова |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Двойная комната Павла Ветрова |

Sunday by Pavel Vetrov

На первый взгляд может показаться, что перед нами совмещенное изображение двух разных интерьеров. Но это не так: посмотрите еще раз, и вы увидите, что на фото — одна и та же комната, разделенная четко посередине декором. Половина помещения оформлена в минималистическом стиле, другая половина — в эстетике уличного граффити. Автор этого сюрреалистического проекта, получившего название «Sunday» («Воскресенье») — киевский арт-директор Павел Ветровиз студии архитектурной визуализации Archivizer, специализирующейся на 3D моделировании и дизайне интерьеров. Сама идея, конечно, не нова. Павел и не скрывает, что на создание «Sunday» его вдохновила аналогичная работа «Panic Room» («Комната Страха»), осуществленная еще пару лет назад художником по имени Tiltв номере марсельского отеля «Au Vieux Panier».

продолжение... |

Акварели Ирины Ломановой |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Акварели Ирины Ломановой |

Акварель в наши дни переживает расцвет популярности. Она обладает богатыми возможностями в передаче тончайших цветовых нюансов, отличается мягкостью и прозрачностью колорита. К тому же, бумага и краски на водной основе вполне доступны как профессионалам, так и самому широкому кругу любителей живописи. Однако, кажущиеся простота и легкость, с которыми опытный художник создает работы в этой технике, обманчивы. Акварельная живопись требует безукоризненного умения «чувствовать» и наносить краску, виртуозного владения всеми приемами — от штриховки и широкой заливки «по-мокрому», до четкого мазка и работы в технике сухой кисти. Современные акварелисты, в большинстве своем, предпочитают работать по сырой бумаге в технике a la prima (в один прием), смело пользуясь заливками и оперируя стремительными мазками плоской кистью с последующей проработкой мелких деталей. Такая техника требует мастерства, сноровки и быстроты исполнения. Но наиболее сложной, с технической точки зрения, является классическая многослойная акварель, которая сегодня находится практически на грани забвения. Между тем, отличаясь силой тона, она по своим изобразительным возможностям во многом превосходит тяжеловесную и несколько прямолинейную живопись маслом.

В основе многослойной акварельной живописи лежит техника лессировочного письма, известного еще по произведениям голландских и фламандских художников XV-XVII веков. При лессировке важно соблюдать, чтобы нижний слой акварели оставался сухим, поскольку краски наносятся друг на друга поэтапно, прозрачными мазками. Таким образом, красочные слои не смешиваются, а работают на просвет, а цвет каждого живописного участка состоит из нескольких полупрозрачных слоев акварели. Конечно, при работе в лессировочной технике можно увидеть границы мазков, но обычно те настолько незаметны, что не портят живопись, а придают ей своеобразную фактуру. Основным достоинством такого способа письма является возможность создания реалистических картин, максимально точно воспроизводящих тот или иной фрагмент окружающей среды. Они если и напоминают отчасти масляную живопись, то компенсируют это сходство прозрачностью и звонкостью колорита. Лессировка незаменима в изображении нежнейших градаций перспективных планов, затененных интерьеров, предметов со множеством рефлексов, она хорошо передает мягкость светотени в спокойном рассеянном свете, то есть во всех тех случаях, где недопустимы корпусные приемы. При письме в многослойной технике художник относительно независим во временных рамках: ведь работу над картиной можно поделить на несколько сеансов, в зависимости от необходимости и желания автора. Это особенно важно при работе с крупноформатными изображениями, когда выполнять различные фрагменты будущей картины приходится поэтапно. Благодаря тому, что лессировка наносится по сухой бумаге, художнику удается лучше контролировать точность мазков, правильнее подбирать необходимый оттенок для каждого элемента в рисунке и получать нужное цветовое решение.

До нас дошли замечательные образцы многослойной акварельной живописи кисти А. Дюрера, П. Рубенса, Г. Гольбейна. Во второй половине XVIII века началось мощное развитие английской школы акварели, которая и по сей день считается наиболее выдающейся. Достаточно вспомнить такие имена как У. Тёрнер, Дж. С. Котмен, Р. Бонингтон, У. Кэллоу. В России в этой манере работали Карл и Александр Брюлловы, А. Иванов, И. Репин, В. Суриков, М. Врубель, А. Бенуа, М. Добужинский, К. Сомов, И. Билибин. К сожалению, в XX веке традиция многослойной акварели стала постепенно угасать. Причина отчасти в том, что многие новые краски, введенные в широкое употребление акварелистами середины века, оказались быстро выцветающими и весьма недолговечными. С другой стороны, при работе в этой технике очень важен и профессиональный уровень художника, ведь лессировка требует филигранного мастерства, большой концентрации, терпения и сосредоточенности художника. Исправить погрешности многослойной акварельной картины практически невозможно, и лишь немногие живописцы осмеливаются работать в этой сложной и кропотливой технике. В сегодняшней России наследие русской многослойной акварели пытается возродить известный художник и педагог Сергей Николаевич Андрияка, из творческих мастерских которого вышло немало талантливых акварелистов, профессионально работающих в этой непростой технике. Российская художница Ирина Витальевна Ломанова из их числа.

Ирина Ломановародилась в 1962 году в городе Херсоне, с отличием окончила московский Центр подготовки художников-оформителей «Росмаркетинг» по специальности «художник-оформитель в рекламе» (1990 г.), работала искусствоведом в Художественном фонде СССР, закончила Государственную специализированную школу акварели Сергея Андрияки (преподаватель А. И. Каргина), участвовала в ряде выставок («Весенней выставке работ школы Сергея Андрияки», Манеж, 2011 г., «IV Международной выставке-конкурсе современного искусства «Классическая живопись. Натюрморты в классическом стиле», Санкт-Петербург, 2012 г., «Арт-Ростов 2014», Ростов-на-Дону). В настоящее время художница живет и работает в Подмосковье, поэтому тема природы средней полосы России для нее особенно близка и любима. Пейзажные мотивы Ирины Ломановой обычно неброски и гармоничны, их отличает сдержанная цветовая палитра, в которой преобладают жемчужно-серые, палевые и охристые оттенки. В этих акварелях чувствуется умение добиваться выразительности при помощи тонкой игры полутонов и грамотно выстроенной композиции («Зеленый холм», «Осенние краски», «Ветлы на Оке»). Художница старается избегать дешевой «картинности» и ярких эффектов, обычно отличающие художников, стремящихся понравится невзыскательному зрителю. Напротив, многие пейзажи Ирины проникнуты светлым поэтическим настроением, со слегка элегической ноткой.

Особое место в творчестве Ирины Ломановой занимают натюрморты. В этом жанре она написала множество акварелей, которые условно можно подразделить на несколько циклов: «цветочные букеты», «деревенский натюрморт», «жизнь игрушки». Стилистически художница придерживается традиций русской реалистической школы живописи, о чем более чем красноречиво свидетельствует даже выбор натуры для ее работ: краюхи простого домашнего хлеба, сушки и бублики, растения и ягоды, скомпонованные с предметами деревенского обихода. В ноябре 2013 года акварель Ирины Ломановой «Натюрморт с бубликом» украсила иллюстрированное издание «Традиции Ярославского Края. Дом и быт. Семейныеобычаи». Книга была выпущена издательством «Медиарост» (г. Рыбинск), и богато иллюстрирована репродукциями таких знаменитых художников как В.Тропинин, В. Стожаров, А. Пластов, Б. Кустодиев, Ф. Сычков, К. Маковский, А. Венецианов, Н. Богданов-Бельский, А. Корзухин. Серия «Жизнь игрушки» вызывает особую теплоту у зрителя, поскольку обращается непосредственно к затаенным образам и воспоминаниям раннего детства. Чувства, вызываемые этими трогательными, зачастую лукавыми или смешными акварельными композициями из детских игрушек трудно передать словами. Достаточно упомянуть, что в апреле 2013 года Ирина Ломанова приняла активное участие в акции «Художники Москвы детям Костромы», подарив четыре акварели из этой серии Первомайскому детскому дому-интернату, а еще двадцатью работами художницы оформлен Центр Матери и Ребенка в Костроме.

Кстати, именно в этом городе состоялось уже две персональных выставки художницы (в сентябрь 2012 года на арт-площадке «Станция», и в марте-апреле 2014 года в Муниципальной художественной галерее города Костромы). Еще одна персональная выставка прошла во Владимире в «Центре пропаганды изобразительного искусства» с 21 февраля по 9 марта 2014 года. В настоящее время работы Ирины Ломановой находятся в собраниях Костромского Государственного историко-архитектурного и художественноого музея-заповедника, в Фонде Областного Центра пропаганды изобразительного искусства Департамента по культуре Владимирской области (г. Владимир), в частных коллекциях России и Чехии. С другими произведениями этой замечательной художницы вы можете познакомиться здесь.

акварель Ирины Ломановой

Птицы Гая Лэреми |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Птицы Гая Лэреми |

Канадский скульптор-книголюб Гай Лэреми (Guy Laramee) представил на суд зрителей новую серию работ «Onde Elles Moran», посвященную птицам бразильского региона Серра ду Корво Бранко (Serra do Corvo Branco). В цикл входит девять произведений, выполненных из ветхих экземпляров 40-томной коллекции классики У. М. Джексона (Coleção Clássicos Jackson (Editora W. M. Jackson), выпущенной еще в пятидесятых годах прошлого века. Все книги Гай Лэреми приобрел в букинистических магазинах Бразилии во время своего четырехмесячного пребывания в этой стране. Изысканное оформление старых обложек, переплетенных в льняную ткань, побудило автора нарисовать портреты пернатых рядом с ландшафтами мест их обитания, вырезанных в миниатюре из массива страниц этих же книг. По-видимому, своими орнитологическими опусами, представляющими собой сочетание арт-объекта, живописи и скульптуры, художник хотел подчеркнуть кардинальное различие между средой обитания человека и птицы. С точки зрения Гая Лэреми, мир человека был преобразован в объект, от которого мы теперь чувствуем себя отчужденными, поскольку живем в пределах наших голов и книг, а не каньонов и земли. «В одиночестве девственных пейзажей мы могли бы вновь открыть наше сокровенное отношения к миру. Возможно, они (птицы) живут там, где следовало бы жить нам, людям», — считает скульптор.

work by Guy Larameework by Guy Larameework by Guy Laramee


Article 3

$
0
0
форма слова квадрат.png

Литературная Премия "СЛОВО"учреждена издательством "Бизнес-Плюс"с целью выявления и поддержки талантливых авторов, пишущих стихи и прозу на русском языке.

Премия присуждается ежегодно по итогам конкурса. Вручение Премии-2015 состоится в феврале 2016 года. На Премию номинируются все авторы, прошедшие конкурсный отбор и опубликовавшие свои работы в одном из номеров литературно-художественного альманаха "ФОРМА СЛОВА"в 2015 году. Подробнее об условиях публикации в сборнике можно прочитать в разделе сайта "Авторам".





Премия имеет денежное выражение. На 2015 год оно составит 15 000 рублей в каждой номинации для авторов, которым будет присвоено звание лауреатов. Финансирование премии производится издательством "Бизнес-Плюс". Размер призового фонда может быть увеличен за счет привлечения спонсорских средств. Авторы, вышедшие в финал и занявшие вторые и третьи места, получат наградные грамоты и ценные призы. Все соискатели будут награждены именными дипломами номинантов Премии.

НОМИНАЦИИ

На соискание Премии "СЛОВО-2015"принимаются работы, опубликованные в одном из номеров альманаха "ФОРМА СЛОВА"в 2015 году, в следующих номинациях:

- Проза (Фрагмент романа, повесть, эссе, рассказ или цикл рассказов, очерк, мемуары и т. п.)

- Поэзия (Стихотворение, подборка стихотворений, поэма)

Автор имеет право на предоставление материала в обе номинации. Общий объем присланных работ от одного автора не должен превышать 80 000 знаков с пробелами. Отправляйте материалы на электронный адрес: forma.slova@yandex.ru

СРОКИ

Срок рассмотрения работ - 2 недели. Если в течении двух недель вы не получили письма с ответом, значит ваше письмо по каким-то причинам не дошло до оргкомитета. В этом случае обязательно повторите попытку!
Материалы на соискание Премии принимаются до 25 ноября 2015 года. О сроках выхода номеров альманаха с работами номинантов Премии можно узнать в разделе сайта "Авторам".
В январе 2016 года будет опубликован полный список номинантов Премии. В начале февраля оргкомитетом будут отобраны лучшие авторы, которые войдут в лонг-лист. К середине февраля будет сформирован шорт-лист Премии, в который попадут 6 авторов, поделившие между собой 1, 2 и 3 призовые места в каждой номинации. Лауреаты Премии будут объявлены в конце февраля 2016 года.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА

В организационный комитет премии помимо работников редакции литературно-художественного альманаха "ФОРМА СЛОВА"входят другие профессиональные литераторы и филологи России. Их список будет оглашен в день присуждения Премии.
В отборе номинантов, формировании лонг- и шорт-листа, в выборе победителей оргкомитет опирается исключительно на художественный уровень присланных текстов.


ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Подать заявку на участие вы можете, отправив свои работы по адресу: forma.slova@yandex.ru вложением к письму в любом формате документа Microsoft Woord. В тексте письма авторам необходимо указать: подлинные имя и фамилию; псевдоним (в случае, если таковой имеется); контактные данные (адрес проживания, e-mail, номер телефона); информацию о себе - в свободной форме. Личная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
Издательство "Бизнес-Плюс"гарантирует соблюдение всех авторских прав авторам, приславшим свои работы.

Официальный сайт альманаха "Форма слова": http://forma-slova.wix.com/forma-slova

Волшебное лето от Артура Сарноффа (Arthur Saron Sarnoff) + 18

$
0
0
Оригинал взят у nnatalia257в Волшебное лето от Артура Сарноффа (Arthur Saron Sarnoff) + 18







Артур Сарнофф родился в 1912 году в США. Прежде чем начать успешную карьеру иллюстратора, он учился в техническом колледже и Центральной Школе Искусств в Нью-Йорке. Сарнофф стал членом Общества Иллюстраторов и проводил свои выставки во многих местах, включая Национальную Академию Дизайна.
Работы Артура Сарноффа причудливы и притягательны.

Я желаю волшебного лета,
Безграничных восторгов, красот!
Встречи с чудом под звёздами где-то,
Покорённых вершин и высот!

Бесконечной взаимности жизни,
Однозначно тотального "ДА!" -
Комплиментам, удачам, сюрпризам,
Днём и ночью, везде и всегда!

Удивительно тонких открытий
Новых стран, новых дел, новых душ,
Судьбоносно-счастливых событий,
Каждый миг - фора, бонус и куш!

Осознания целей и смыслов,
Продвижения только вперёд,
Лето будет блестящим, искристым!
Собирайтесь уж! Лето ведь ждёт.

Автор неизвестен.

























Работы художника можно посмотреть тут



Роли Кристофера Ли |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Роли Кристофера Ли |

В Лондоне, на 94 году жизни скончался известный британский актер Кристофер Ли (Christopher Frank Carandini Lee), известный зрителю, прежде всего, яркими киноролями злодеев: графа Дракулы, мага Сарумана, Франциско Скараманги, Григория Распутина, графа Рошфора и других. За свою карьеру Кристофер Ли снялся более чем в двухстах пятидесяти фильмах. В этом ролике собраны 79 самых запоминающихся образов актера, воплощенных им на экране.

Уровень моря |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Уровень моря |

Австралийский фотограф Мэтти Смит (Matty Smith), специализирующийся на профессиональной аквасъемке, закончил новую серию фотографий «Over/Under» («Сверху/Снизу»), которая одновременно демонстрирует красоты подводного и надводного миров. Как правило, Смит предпочитает фотографировать обитателей океана в сумерках или во время заката, чтобы получить как можно более выразительные и контрастные изображения. Технически это не так-то просто, поэтому в своей работе фотографу приходится прибегать к помощи стробоскопа, чтобы подсветить объекты, находящиеся ниже уровня моря. Да и сами погружения с аквалангом в тропических водах выглядят чудесным приключением только на первый взгляд, поскольку далеко не все представители местной флоры и фауны отличаются предсказуемостью и безобидным нравом. Наиболее интересные снимки, сделанные у побережья Кубы и Австралии, вы можете увидеть ниже, другие работы автора доступны на его официальном сайте.

фото Мэтти Смита

Выставка "Современные витражи"

$
0
0
Оригинал взят у lilasbleuв Выставка "Современные витражи"
В парижском музее архитектуры (Cité de l'architecture et du patrimoine) c 20 мая по 21 сентября 2015 выставка, посвященная современным витражам.

Pierre Carron
2011 Cathédrale Saint-Gatien de Tours




Georges Roualt
1949


Georges Roualt
1948 год










Henri Guerin
1967


Во время второй мировой войны многие готические витражи церквей были повреждены во время бомбардировок, и вообще многие церкви полностью разрушены. В новых делали современные витражи.

Le Corbusier Церковь Notre-Dame-du-Haut в Ronchamp



Пьер Сулаж для церкви
Église du Sacré-Cœur d'Audincourt



Fernand Léger, для этой же церкви





Jean Bazaine для этой же церкви
1954 год


Марк Шагал для Кафедрального собора в Метце  - первое здание во Франции, записанное в список архитектурных памятников, где сделали современные витражи в 1955 году. После этого современные витражи появились в таких церквях в Реймсе, Париже и т.п.





Jacques Villon для этого же собора



Декретом Ватикана 1962-1965 католические церкви открыты для современного искусства. В 2 000 церквей сейчас есть современные витражи и т.п.

Gérard Collin-Thiébaut
2015 Cathédrale Saint-Gatien de Tours


Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce (Haute-Savoie)



Gerard Garouste


Carole Benzaken
2002 Église Saint-Sulpice, Varennes-Jarcy (Essonne)


Georg Ettl 1997



Kim en Joong





Jean-Michel Alberola
La Création (détail) Cathédrale de Nevers 1998-99


Э. Матисс создал все внутреннеe оформление для церкви La Chapelle du Rosaire (Vence) в 1948-51 году.


В Лувре есть современные витражи.



Адрес музея:
Cité de l'Architecture et du Patrimoine
1, place du Trocadéro
75016 Paris

Грустный комментарий |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Грустный комментарий |

Главред журнала «PostKlau» Ольга Несмеянованаписала в очередном, июньском номере развернутый комментарий по поводу опубликованного мною ТОПа 50-ти самых дорогих русских художников. С отзывом можно ознакомиться здесь.

P.S.Обычно я стараюсь не навязывать читателям личную точку зрения, чтобы не мешать пытливым умам сформировать собственное, непредвзятое мнение о том или ином культурном событии. Так оно правильнее, я считаю. Согласен ли я с выводами Ольги Алексеевны? По большинству пунктов, безусловно, согласен. Поэтому, обращаюсь к тем, кто спрашивал меня о запрете комментариев под моими статьями. Мне совершенно не интересно собирать «лайки», смайлики, восклицательные знаки и односложные комментарии типа «нравится / нравится, но не очень». Пожалуйста, комментируйте мои тексты в Фейсбуке или в Живом Журнале, и все те мнения, что покажутся мне заслуживающими внимания, я опубликую в виде отдельного поста. Главный критерий публикации: дельный и подробный отзыв, написанный грамотным русским (или любым другим, но литературным) языком.

Школа граффити в Одинцово |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Школа граффити в Одинцово |

В Одинцово открывают школу граффити. Как сообщает официальный сайтадминистрации Одинцовского района, студию стрит-арта возглавит местный художник Дмитрий Лёвочкин (арт-группа «310»), автор масштабного панно «Подаривший мир», нанесенного аэрозольной краской на фасаде семнадцатиэтажного жилого дома на Можайском шоссе. «Помимо обучения мастерству, студия должна взять на себя функцию вовлечения уличных художников в легальное поле  — для рисунков будут подбираться подходящие инфраструктурные и промышленные объекты», — говорится в пресс-релизе администрации.

Если мне не изменяет память, когда-то граффити-активисты были вполне независимы, любое сотрудничество с городскими властями было для них неприемлемо, да и вся деятельность стрит-райтеров носила сугубо протестный (или сатирический) характер. Но времена, увы, меняются. Сегодня и уличное искусство поддалось всеобщей коммерциализации, становясь легальным и выгодным видом творческой деятельности. Только стоит ли при этом употреблять термины «граффити» и «стрит-арт»? Может быть просто назвать это «монументальным искусством»? А школу граффити переименовать в секцию монументальной живописи при обкомеАдминистрации Одинцовского муниципального района Московской области?

Ниже: масштабное панно «3D-кит», выполненное группой одинцовских художников на стенах теплового пункта на улице Кутузовская в микрорайоне Новая Трехгорка.

одинцовский стрит-арт

Фото: © www.odintsovo.info (2015)

Фарфоровая трава |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Фарфоровая трава |
Испанский скульптор Альберто Бустос (Alberto Bustos) создает удивительные по изяществу керамические композиции, в которых природа жизненного роста выражена в простой и достаточно ясной форме. Трудно поверить, что все эти работы выполнены из мягкой глины, настолько колкой и упругой кажется колышащаяся на ветру трава, и настолько экспрессивными выглядят побеги молодых растений. Альберто Бустос живет и работает в городе Систернига (провинция Вальядолид), а в настоящее время его работы можно увидеть на международной выставке живописи, керамики и скульптуры в Mas De Les Gralles, недалеко от Барселоны. Сайт художника: www.bustosescultura.es.



другие фото...

КАЛ ГАЙОМ - РЫЦАРЬ МАСТИХИНА

$
0
0
Оригинал взят у vanatik05в КАЛ ГАЙОМ - РЫЦАРЬ МАСТИХИНА
Впервые я увидела работы Кала Гайома 5-6 лет тому назад, когда подбирала материал к теме "Зонтики в живописи". Мне понравились его виды Парижа, главным образом дождливого и вечернего, тонконогие женские фигурки с красными, синими и желтыми зонтиками в руках, мокрые мостовые, знакомые виды в новом для меня экспрессивном, резковатом, "летящем"изображении.



Я уже была знакома с работами Афремова, ставшего сегодня уже всемирно известным, который тоже "пишет"свои картины мастихином, но они тогда показались мне слишком яркими, мазки слишком грубыми, я заинтересовалась, но горячей поклонницей этого стиля не стала - все мне казалось "слишком". А вот Кал Гайом (кстати, его фамилию пишут иногда и "Гаджум") понравился мне сразу, я оценила его владение мастихином, умение передать свет и тонкие оттенки цвета, экспрессию и настроение.



Кал Гайом (Kal Gajoum), художник ливийского происхождения, родился в Триполи в 1968 году и очень рано начал рисовать - уже в 10 лет он участвовал в своем первом художественном конкурсе как акварелист.



Он начинает посещать школу искусств имени Леонардо да Винчи в Риме, где друг семьи учит его масляной живописи мастихином. С тех пор мастихин - его любимый инструмент. В 1983 году прошла его первая персональная выставка в Триполи. 9 лет Гайом проводит в Париже, изучая историю французской живописи, технику акварели и мастихина, навсегда влюбляется в Париж и всегда будет к нему возвращаться.



Потом он проводит 7 лет на Мальте, работая в Галерее изящных искусств в качестве профессионального художника, проводит свои выставки в Ливии и Тунисе.



В 2000 году Кал переезжает в Лондон, работает в Художественной галерее, развивает свой метод работы мастихином, работает также акварелью над видами города. Через три года Гайом эмигрирует в Канаду, где и живет в Квебеке.



Он много путешествует, пишет городские пейзажи также во Франции и Италии, пробует свои силы в натюрморте, постоянно совершенствуя свои методы работы масляными красками мастихином на холсте.



Я предлагаю вам посмотреть видеоклип с музыкальным сопровождением, погулять по улицам Парижа, Лондона, Нью-Йорка, городов Италии, полюбоваться натюрмортами, увидеть мир глазами талантливого художника, сумевшего сочетать резкость и экспрессию мастихина с нежностью и романтическим отношением к миру.



Ссылки: http://www.kalgajoum.com/artist/
http://usenkomaxim.ru/2012/08/12/mastihin-liviyskiy-hudozhnik-kal-gajoum/
http://www.1000ideas.ru/article/kreativ/tvorchestvo/yarkaya-zhivopis-liviyskogo-khudozhnika-kal-gajoum-kal-gadzhum/
http://www.2photo.ru/13729-natyurmorty-ot-xudozhnika-kal-gajoum.html

Морщины Стамбула |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Морщины Стамбула |

Французский уличный художник JRтолько что закончил пятнадцать новых панно из цикла «Морщины города» («The Wrinkles of the City»). После Гаваны, Шанхая и Лос-Анджелеса, его работы появились наконец и на стенах древнего Стамбула, города с богатой многовековой историей. По словам автора, «Морщины города» рисуют некую картину двадцатого века, исследуя жизнь тех горожан, которые были травмированы в ходе истории, экономических катаклизмов и социально-культурных потрясений. Целью проекта было показать личные истории пожилых людей, символически противопоставляя их стенам родного города, чтобы помочь городу и его жителям решить проблемы своих стариков.

"Морщины города", Стамбул, Турция (2015)

Киборг танцует «Яблочко» |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Киборг танцует «Яблочко» |
Как известно, «Яблочко» — это русская народная частушка, а также матросский танец, исполняемый на ее мелодию. В сороковые годы прошлого века братья И. С. и В. С. Никитченко предложили для советского кинопроизводства разработанный ими новаторский метод комбинированных съемок. В результате появился вот такой четырехминутный ролик, который использовали в дальнейшем как учебное пособие для студентов операторского факультета ВГИКа. Очевидно, что эта научно-исследовательская работа, выпущенная в 1946 году на киностудии «Союздетфильм» (с 1948 года —  киностудия имени М. Горького), во многом предвосхитила находки будущего «Терминатора». Главный оператор этого экспериментального мини-фильма — Михаил Кириллов, известный по фильмам «Окраина» (1933) и «Офицеры» (1971).

Акварельные профили голливудских звезд |

$
0
0
Оригинал взят у vladimir_dianovв Акварельные профили голливудских звезд |

Серия превосходных портретов кинозвезд Голливуда в исполнении итальянского иллюстратора Давиде Мореттини (Davide Morettini). Работы выполнены в технике акварели, а лица актрис заданы в одном и том же ракурсе — строго в профиль. Здесь вы можете увидеть реалистичные образы Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Николь Кидман, Киры Найтли, Сандры Буллок, Кейт Бланшетт, Анджелины Джоли, Кейт Уинслет, Пенелопы Круз и Дайаны Крюгер. На мой взгляд, портреты получились удачными и вполне узнаваемыми, за исключением, пожалуй, профиля Киры Найтли — тут она на себя мало похожа.

Художник Давиде МореттиниДавиде Мореттини родился в 1990 году в коммуне Реканати на восточном побережье Италии, в 2013 году окончил Академию изящных искусств города Мачерата, работает как живописец (натюрморты, пейзажи, портреты, ню) и как иллюстратор (в частности для американского еженедельника The New Yorker). Сайт художника: www.davidemorettini.com.

Scarlett Johansson

Viewing all 2630 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>